Quantcast
Channel: Ciudadano Noodles
Viewing all 114 articles
Browse latest View live

Peliculas Ganadoras Del Premio Oscar... Mis Favoritas.

$
0
0
Ya tenemos a la vuelta de la esquina los próximos premios Oscars. La ochenta y cinco edición ni más ni menos.
Son unos cuantos los amigos bloggeros que están repasando las nominaciones de este año, esta vez con nueve nominadas, dejando libre la décima plaza, que bien hubiera podido ocupar la magistral "The Master" de P.T. Anderson. Por cierto, yo prefiero cinco nominadas.

Entre todas las premiadas ha habido de todo, buenas, grandes y pésimas películas. Es curioso como la mejor cosecha es la de los setenta, una década espléndida, sin duda la última grande de verdad.

No me enrollo más, y estas serían mis 15  preferidas, por orden cronológico:



Año 1930:
-Sin novedad en el frente. (All Quiet on the Western Front)
-Director: Lewis Milestone



Magistral película con un claro mensaje antibelicista. Una de las más grandes del género, por la que no pasan los años, y ya son ochenta y tres...
Con un final inolvidable y demoledor. Un título imprescindible.

Curiosidades:
-Prohibida en Italia hasta 1956. Y en Alemania ni os cuento...
-El propio escritor de la novela, Erich Maria Remarque, llegó a estar entre los candidatos para interpretar al protagonista.
-En algunos cines no comprendían la ausencia de música y ofrecieron sus propias partituras.

Trailer: Sin novedad en el frente
 Fuente: peliculasgratisorg



Año 1944:
-Casablanca.
-Director: Michael Curtiz



Poco que decir ante la más mítica de todas las películas. ¿Es que hay alguien que no la haya visto?

Curiosidades:
-A punto estuvieron de ser Ronald Reagan y Ann Sheridan los protagonistas.
-Para la escena final del avión, se utilizaron enanos. Un efecto para aparentar que estaban lejos los personajes.
-La frase "Tócala otra vez, Sam" no aparece en la película. Esta mítica frase aparece en "Sueños de seductor" de Woody Allen.
-En USA, a "Casablanca" se la denomina "The Movie",... (ellos son así).


La maravillosa escena de La Marsellesa:

 
Fuente: CortoMaltese86





Año 1954:
-De aquí a la eternidad. (From Here To Eternity)
-Director: Fred Zinnemann


Burt Lancaster, Monty Clift, Deborah Kerr, Donna Reed, Frank Sinatra, Ernest Borgnine, Oh! Grandísimo reparto para una grandísima película. Amor, adulterio, Pearl Harbor...
Por cierto, ¿os habéis fijado que Burt Lancaster no tiene una película mala?
Portentosa adaptación de una gran novela de James Jones, que también es el autor de "La delgada línea roja".

Curiosidades:
-John Derek fue el actor previsto para interpretar el papel de Montgomery Clift. 
-Para el papel de Karen, se contrató a Joan Crawford, pero ésta lo rechazó en el último instante, al no gustarle el maquillaje ni el vestuario. Afortunadamente Deborah Kerr, se hizo con el papel de la esposa adultera.
-La archifamosa y sensual escena de la playa llevó realizarla tres días de trabajo. Más de cien personas estuvieron a cargo, el problema era encontrar el momento en el cual rompían las olas sobre la pareja en la playa.
-Son sonadas las borracheras mano a mano entre Sinatra y Clift. 

Aquí el poster en francés. Uno de los más bonitos que se han realizado.




Año 1955:
-La ley del silencio. (On the Waterfront)
-Director: Elia Kazan




Película fetiche de muchos actores, y una de las más grandes de su director. Dejando aparte ideologías y demás, Kazan realiza un film brillante, terrible, con unos personajes inolvidables. Brando inconmensurable. 


Curiosidades:
-Para el Edie se pensó en un primer momento en Grace Kelly, pero la actriz desestimó el ofrecimiento y se decantó por el maestro Hitchcock en "La ventana indiscreta".
-En "Toro Salvaje" podemos apreciar un homenaje a la inolvidable escena del coche entre Brando y Steiger. Una de las grandes del cine.
-En 1957, ganó la espiga de oro en la "Seminci". Me pregunto como la venderían por esa época...

La ley del silencio: El beso entre Terry y Edie, puro cine.


Fuente: RubyTuesday717



Año 1961:
-El apartamento. (The Apartment)
-Director: Billy Wilder.



Una de las obras maestras más tristes y románticas que se han rodado jamás. Una mirada soñadora y corrosiva del gran Billy Wilder. ¿Quien no se acuerda de ese Jack Lemmon, solitario, bebiendo "uno de estos" con aceitunas?

Curiosidades:
-A Wilder le surge la idea de "El apartamento" cuando ve la maravillosa "Breve encuentro" de David Lean. Esa historia de amor, entre un hombre y una mujer casada, y sus encuentros en el piso del amigo de él. Es aquí cuando a Wilder le surge esta pregunta ¿que ocurre con el hombre que ha dejado su casa? ¿encima llega y se tiene que meter en esa cama tibia?
-Marilyn Monroe le suplicó a Wilder que fuera ella la protagonista
-Jack Lemmon llenó de leche el vaporizador nasal  que usa en la escena del resfriado, ya que el normal no lo recogía el blanco y negro.
-Cuentan que en la escena que Lemmon duerme bajo la lluvia en Central Park, Billy Wilder le echó anticongelante para que no se helara.
-Película perfecta, con un guión milimétrico, en la cual los tres personajes principales nunca aparecen juntos.


El apartamento: Escena del bar.
Fuente: Ángel Ramos Martín

 
Año 1962:
-West Side Story
-Director: Robert Wise & Jerome Robbins 



Versión del clásico de "Romeo y Julieta", convertido en un fantástico musical. Extraordinaria película,  llena de amor, luz y baile. Grandes coreografías para uno de los mejores musicales de la historia del cine. Además está la inolvidable Natalie Wood...

Curiosidades:
-En un principio la historia era entre una chica judía y un chico protestante. Pero a causa de la inmigración que había en Estados Unidos, tuvo que ser cambiada por la final, entre americanos y portorriqueños.
-Estamos ante una de las partituras más complejas de la historia del cine. Más de treinta músicos son necesarios para interpretarla.
-La principal candidata para interpretar a María fue Audrey Hepburn, pero a causa de su embarazo no pudo realizar el papel.
-Como no, en nuestro pais estuvo prohibida. Fueron unos cuantos los que tuvieron que cruzar (de nuevo) los pirineos para disfrutar de la película.



Fuente: credmaog


Año 1973:
-El Padrino (The Godfather)
-Director: Francis Ford Coppola



Palabras mayores para una de las más fascinantes obras maestras que ha dado el cine. Somos muchos los que la consideramos una de las cinco mejores películas de todos los tiempos. 

Curiosidades:

-Los abuelos de Al Pacino son nacidos en el mismo Corleone (Sicilia)
-Se rumorea que durante el rodaje, Sterlin Hayden llevaba en el bolsillo un ratón, algo realmente extraño.
-Sergio Leone pudo ser el director de la película, pero la rechazó.
-La famosa escena inicial en donde Bonasera pide ayuda a Vito Corleone no aparecía en el guión original de Coppola. Al parecer, fue un amigo suyo quien se la sugirió. 
-Marlon Brando asegura que se le ocurrió ponerse el famoso algodón en la boca, porque le daba pereza crear de nuevo otro personaje. Por cierto los productores no querían a Marlon Brando para el papel.
-Warren Beatty, Robert Redford o Jack Nicholson fueron ofrecidos para el papel de Michael Corleone.
-La famosa cabeza de caballo fue falsa durante los ensayos, cosa que no ocurrió en la toma final, ya que se utilizó una real.
-Muy curiosa es la presencia de las naranjas en toda la saga. Son premonitorias de una muerte. Don Vito es disparado después de comprar naranjas y al final muere con una de ellas en la boca. "Las naranjas de la muerte.


El Padrino: Escena de la cabeza del caballo.
Fuente: Dark Sata


Año 1975:
-El Padrino II (The Godfather Part II)
-Director: Francis Ford Coppola


Pues si la primera es una Obra Maestra, esta segunda no se queda atrás e iguala, y por momentos supera a su predecesora. Portentosa muestra del mejor cine y del mejor arte. Absolutamente imprescindible para cualquier cinéfilo y persona del planeta Tierra.

Curiosidades:

-Para preparar su papel, Robert de Niro estuvo viviendo un tiempo en Sicilia.
-En la inolvidable muerte de Fredo, Coppola utiliza una oración que decía cuando él iba a pescar de niño.
-Ha sido la primera vez que una segunda parte gana el Oscar a la mejor película.
-Al parecer su título inicial iba a ser "The son of Vito Corleone". 

El Padrino II: El beso de la muerte

 Fuente: PL Sheffield





Año 1976:
-Alguien voló sobre el nido del cuco (One Flew Over the Cuckoo´s Nest)
-Director: Milos Forman



Una de mis primeras películas "carne de videoclub". Recuerdo que me impresionó cuando la vi. En estos años la he vuelto a ver varias veces y me sigue pareciendo una excelente película.
Una película llena de personajes inolvidables, unos locos totalmente maravillosos y un personaje malvado como pocos, el de la enfermera Ratched, interpretada por Louise Fletcher.
Pero por encima de todos, un Jack Nicholson soberbio. Lleno de sus característicos "tics" y seguramente sobreactuado, pero el papel le viene como "anillo al dedo". Sencillamente una película dura y emocionante.

Curiosidades:
-El enigmático título hace referencia a un doble juego de palabras. Por un lado tenemos "cuckoo", que aparte de un pájaro es un término que se utiliza para determinar a un "loco". En consecuencia "el nido del cuco" es el manicomio.
Y por otro lado el título hace referencia a una canción infantil, que por cierto la canta el "jefe" durante una sesión de electro shock. En ella cuenta como una bandada de gansos que vuelan al este, al oeste y uno sobre el nido del cuco, referencias a los personajes principales, siendo el propio indio el que vuela, el que escapa del manicomio.


El hermoso y libre final: "Volando sobre el nido del cuco"


 Fuente: Ketty Ánalfer D.





Año 1979:
-El Cazador (The Deer Hunter)
-Director: Michael Cimino



Otra de "mis películas". Maravillosa obra maestra, inolvidable, de un director que ha sido tratado muy injustamente. Cimino merece el reconocimiento por su pequeña pero gran obra.
La década de los setenta se cierra con este portento. Un canto a la amistad como pocas veces ha sido retratado en el cine. Un reparto espléndido, lleno de escenas memorables y emocionantes.

Curiosidades:
-En un principio el personaje de Robert De Niro era quien se quedaba en Saigon jugando a la ruleta rusa, mientras que el personaje de Chistopher Walken era el que volvía a casa.
-Las bofetadas que se intercambian durante el juego de la ruleta rusa son reales.
-Robert De Niro y John Savage no utilizaron dobles en la escena del helicóptero.
-John Cazale estaba muy enfermo. Rodó la película con cancer. Sus escenas fueron las primeras en rodarse. Después del estreno, Cazale murió.


La escena del billar con la canción "Can't take my eyes off you" es emocionante y maravillosa. Al igual que "La Cavatina" de Stanley Myers, muy hermosa.

Fuente: Alberto Pérez Rizo





Año 1981:
-Gente Corriente (Ordinary People)
-Director: Robert Redford



El año que Garci ganó el Oscar, en el apartado de mejor película triunfó la ópera prima de Robert Redford. Un extraordinario drama, rodado de manera ejemplar, sin caer en los sentimentalismos baratos. Emocionante y doloroso, con grandes interpretaciones. Intimista y veraz. Toda una sorpresa. 


Curisosidades: 
-Dramática. El personaje que interpreta Mary Tyler Moore pierde a su hijo en la película, pero en la vida real, su propio hijo se pegó un tiro antes del rodaje.
-El actor Timothy Hutton, con tan solo 20 años, se convirtió en el actor más joven en la historia del cine en ganar el premio Oscar como actor secundario.


Que casualidad que la ganadora del Oscar principal, y la de mejor película extranjera, nuestra "Volver a empezar", compartieran el Canon en Re mayor de Pachelbel. 

Fuente: StrengthMuscle2



Año 1987:
-Platoon
-Director: Oliver Stone



Brillante película sobre la guerra del Vietnam, basada en las experiencias personales del propio director. Charlie Sheen, Tom Berenger, y sobre todo la confirmación de Willem Dafoe como Elías. 
Magníficas interpretaciones, y estupenda recreación de esa guerra. Todo un éxito de los años ochenta, en donde el Adagio para cuerda de Barber, brilla y nos emociona. 

Curiosidades:

-Para el papel de Charlie Sheen, se pensó en Johnny Deep. Pero finalmente fue descartado por su juventud.
-Todos los soldados vietnamitas portaban una pequeña bolsa de heroína para calmar sus heridas de guerra. Cuando los soldados americanos lo descubrieron, muchos de ellos acabaron siendo yonquis. En una de las escenas finales de la película podemos apreciar como un soldado, interpretado por Francesco Quinn, extrae esta bolsa de un vietnamita muerto.
-Oliver Stone aparece brevemente en la última batalla. Interpreta a un oficial de un bunker que destruye un soldado vietnamita en un ataque suicida.


Platoon: Muerte de Elías.
Fuente: ediwae



Año 1991:
-Bailando con lobos (Dances With Wolves)
-Director: Kevin Costner



Desconozco el porqué del maltrato sufrido por Kevin Costner por parte de la industria y parte de cierta crítica. Me gusta como actor y como director se estrenó con este épico, clásico y magnífico western.
Cuando el género estaba prácticamente olvidado, esta película recuperó el mejor sabor de siempre, siendo toda una sorpresa.
Una gran historia, llena de acción y de momentos intimistas estupendos. Una especie de remake de "Yuma" de Sam Fuller. Toda una gran ópera prima.

Curiosidades:
-En la novela, los indios no son sioux, sino comanches. Kevin Costner cambió la tribu debido a la mala imagen de los comanches. El cine siempre les ha mostrado como una tribu muy sanguinaria.
-En el 2001 Michael Blake, autor del guión y la novela , publicó "The holy road" ("El camino sagrado"), continuación de las aventuras del ex-teniente John J. Dunbar.
-Recaudó 183 millones de dólares. Todo un gran éxito, ya que la película costó solo 18.

Estupenda banda sonora de John Barry.


Fuente: Paco Bellido

 


Año 1993:
-Sin Perdón (Unforgiven)
-Director: Clint Eastwood



Aún recuerdo el estreno de esta película. En un cine de los de antes, con una pantalla descomunal, el Vistarama.
Siempre me ha gustado sentarme en las primeras filas, supongo que para recibir la película totalmente para mi. Ese día no había nadie, salvo mis amigos y yo en la tercera o cuarta fila. Al acabar la proyección sentí esa sensación de haber asistido a algo grande. Hacía mucho tiempo que una película no me gustaba tanto. La quería ver otra vez. 
Y es que esta película de Clint Eastwood es una de las cimas del género. La última grande que ha dado el western.
Una obra maestra absoluta, perfecta, con un poso de amargura y nostalgia excepcional. Lo épico se mezcla con lo sombrío. La mejor película de Eastwood, y eso es mucho.

Curiosidades:

 -El guión de David W. Peoples circuló por Hollywood durante veinte años. El primero en adquirir sus derechos fue Francis Ford Coppola.
- Las botas que usa Clint Eastwood durante la película son las mismas que utilizaba en "Rawhide" ("Látigo"), la serie de televisión donde participó en sus inicios.

Bellísimo inicio de la película
Fuente: Iñigo Vicente Herrero


Año 1997:
-El paciente Inglés (The English Patient)
-Director: Anthony Minghella



Una de las últimas muestras del mejor cine de aventuras romántico. Una maravillosa película que nos recuerda al gran David Lean. Repleta de escenas imborrables con un final mágico e hiper romántico. 
De esas películas que ya no se hacen. Gran producción, grandes escenarios, sin que un ordenador mande sobre ella. Paladear lentamente una magnífica historia, un gran placer olvidado. 

Curiosidades:
-Para el personaje de Kristin Scott Thomas, se barajaron nombres como, Demi Moore!
-Las escenas del interior del hospital se rodaron en el mismo hotel veneciano de la película de Visconti, "Muerte en Venecia".
-En una subasta de Nueva York en el año 2001, una camisa usada por Ralph Fiennes en la película, se vendió a 1900 dólares.
 -El maquillaje que soporta Ralph Fiennes en parte de la película, costaba 5 horas de trabajo diario. El actor pedía maquillaje integral de su cuerpo, aunque en algunas escenas solo se le veía la cabeza.

El paciente ingles: Música de Gabriel Yared

 Fuente: anatoly yefgeny


Año 2005:
-Million Dollar Baby
-Director: Clint Eastwood



Pues llegamos a la última de mi lista. ¿Han pasado siete años y no ha aparecido otra para incorporar a estos maravillosos títulos?
De nuevo Clint Eastwood, para una sorpresa en la larga noche de los Oscars. Pocos apostaba por esta historia sobre la fe y la soledad. La figura del perdedor que tantas veces hemos visto en el cine, en la cual Eastwood ejerce toda su sabiduría para ofrecernos otra obra maestra. El boxeo en el cine es signo de calidad, y aquí se convierte en algo extraordinario. Una historia emocionante de dos personas, que se sostienen, sufren y se aman. Con un final triste e inolvidable.  


Curiosidades:

-En un principio, Morgan Freeman iba a hacer el papel de Clint Eastwood, pero cuando leyó el guión, decidió interpretar al ex-boxeador Eddie "Scrap-Iron" Dupris.
-Durante todo el rodaje Hilary Swank respondía a Clint Eastwood con el "Sí, jefe", al igual que su personaje de la película. 
- El nombre de la cafetería donde trabaja Maggie, es "On the Waterfront Café". Un claro homenaje al título original de "La ley del silencio".  
 -Existen otras dos películas títuladas "Million Dollar Baby". En una de ellas, el protagonista es Ronald Reagan. 



.
.
.
___________________________________________________________


Al final me han salido 16, así que lo dejamos en 15 +1 y arreglado.
En la próxima madrugada del domingo al lunes, sabremos quien ha sido la ganadora. 
Mi apuesta: "Argo"
Mi deseo: "Django"

Ben Affleck... Madera de Director

$
0
0


Debe ser toda una experiencia que la Primera Dama, Michelle Obama, pronuncie el nombre de tu película y que te lleves el Oscar para casa. 
Esto es lo que sucedió anoche, la noche de "Argo". Porque la película de Ben Affleck se ha llevado tres premios gordos. Mejor película, un oscar bastante cantado. Mejor guión adaptado y el de Mejor Montaje. Sigo insistiendo en que esta categoría está muy infravalorada. El montaje es esencial en una película. Ya puede estar bien escrita, interpretada y dirigida, que como en la sala de montaje no lo hagan bien, la película puede ser un auténtico desastre. 

Ben Affleck
Seguramente lo menos coherente de la noche es la no-nominación a Ben Affleck en la categoría de director. Totalmente incongruente.
Soy de la opinión que mejor película y mejor director tienen que estar unidos. Lamentable el olvido.
 
Pero al bueno de Ben se le veía radiante. Inmaculado bajo su smoking y con su barba tan de moda hoy en día, Affleck, se presentaba sonriente y seguro de sí mismo. Un premio agridulce. Si fuera yo estaría muy molesto sin "mi" estatuilla, la de mejor director.


Otro año más, los Oscar pasan y ahí quedan los datos para la historia. "Argo" mejor película, de los demás nadie se acordará.
Quiero hacer una mención especial a los amigos  Despues de 1984, Cine Puro, Nenúfares Efervescentes y Lost Highway Blog. Juntos pasamos una buena velada, desafiando a la madrugada.


A raíz de este triunfo, y de la manera más oportunista, a modo de Antena3, repasamoe su corta pero muy interesante filmografía.


Ben Aflleck. Su Ópera Prima.

Tras un corto en 1993, con el estrambótico título de "I killed my lesbian wife, hung her on a meat hook, and now I have a three-picture deal at Disney", Affleck deslumbró a la industria con un thriller fascinante, su mejor película hasta la fecha:

"Adiós pequeña, adiós" (Gone Baby Gone). 2007.

Adiós pequeña, adiós


Basada en la novela de Dennis Lehane (Mystic River, Shutter Island), Affleck realizauna apasionante película. La historia de dos detectives que buscan a una niña de cuatro años que ha sido secuestrada. 
Magnífica adaptación de la novela, con una ambientación y puesta en escena brillante. Affleck nos introduce en un ambiente, sórdido, siniestro y sobre todo muy real.
Con unos personajes espléndidos, sobre todo la madre alcohólica y drogadicta interpretada por una excelente Amy Ryan. Y como no, Morgan Freeman y su breve y tremenda aparición.
Película que se ve en un suspiro, ambigüa, que nos incomada, que nos plantea la eterna pregunta sobre el bien y el mal.
El plano final de la película lo resume todo. No es Mystic River, una de las obras maestras de Clint Eastwood, pero no cabe duda que estamos ante una deslumbrante ópera prima

.
.
.

"The Town" (Ciudad de Ladrones). 2010.

The Town


De nuevo Boston y otra adaptación literaria. Esta vez toca el turno a la novela de Chuck Hogan
La historia de un atracador de bancos (Ben Affleck), su romance con la directora de uno de los bancos (estupenda, Rebecca Hall), a la cual secuestra y posteriormente libera, y la relación con su impulsivo hermano (Jeremy Renner).


Thriller potente, con ribetes de drama romántico y con grandes escenas de acción. Lo mejor de él es el buen pulso para contarnos una historia nada original, pero que nos sabe entretener a lo largo de todo el metraje. 

Y es aquí a donde llegamos a la gran pregunta ¿Es Ben Affleck buen actor?
Para mí, muy irregular. En esta película, su actuación no me convence como muchas otras de su filmografía (más bien son muy pocas las que me gustan).
El incluirse al frente del reparto es un error de casting. "The Town" hubiera sido mucho mejor, (y buena es), si el papel protagonista lo hubiera interpretado otro actor. 
Me gustaría recordar alguna brillante interpretación de Affleck...mmm...tic,tac,tic,tac...¿"Persiguiendo a Amy" (Kevin Smith.2007)? Seguro. Es donde más me gusta. ¿Vosotros que opináis?

Retomando "The Town", podemos decir que es un buen thriller, que funciona perfectamente con su cometido. Una historia de amor y delincuencia con un buen broche final, coherente, como la corta carrera de director de Affleck.


"Argo". 2012.

Argo


Y llegamos al reconocimiento mundial. El Oscar y todo los premios por donde ha pasado, que han sido muchos. Globo de Oro, Bafta, César, etc.

"Argo" es un buen thriller, muy inteligente, de nuevo con un excelente ritmo, repleto de tensión. 

Esta especie de aventura de Jasón y los argonautas a bordo de su nave llamada "Argo", nos habla del Irán de 1979, en pleno Teherán, con los seguidores del Ayatolá Jomeini en plena crisis estadounidense. Seis diplomáticos atrapados en pleno conflicto, y un rescate que realizar. 

Affleck nos explica muy bien la situación de aquellos años. Perfectamente ambientada, con buenas interpretaciones, en donde destaca sobre todos los demás, Alan Arkin.
Ben Affleck se reserva de nuevo en el papel principal, aquí mucho más acertado que en otras interpretaciones.
Intriga, acción y un fino sentido del humor, para una película que entretiene y gusta a partes iguales. 
¿Merecido el Oscar? Sería otro debate más. De injusticias están plagadas los premios. Y si no que se lo digan a la magistral "The Master" de P.T. Anderson, ninguneada en las nominaciones. 



Ben Affleck Director. Próximos Proyectos.

Su próxima película puede ser una nueva adaptación del brillante Dennis Lehane, "Live By Night". Una historia de mafia en los años 20, ambientada en su Boston. 

Y también le ronda la idea de adaptar ni más ni menos que al rey del terror, Stephen King y su "Apocalipsis".  La inolvidable noveladel escritor de Maine, en donde nos cuenta la historia del exterminio de millones de personas por un virus, en donde unos supervivientes tienen que luchar contra las fuerzas del mal. Gran novela que ya fue adaptada para televisión por Mick Garris, un habitual del escritor. Por cierto, la novela fue publicada en España como "La danza de la muerte".
.
.
.


Esperamos sus próximos trabajos como .... director. Ben Affleck es un tipo inteligente, que en cierta medida me recuerda a George Clooney. Hollywood se está renovando con buenos nombres y este es uno de ellos. 
Convertido en una estrella, recordemos que no es el primer Oscar que ha recibido Affleck. ¿Recordáis aquellos dos "pipiolos" recogiendo el de mejor guión original?


Ben Affleck
Ben Affleck y Mat Damon. El indomable Will Hunting. 1997.


_____________________________________________________________


Ben Affleck

Ben Affleck

Adiós pequeña, adiós

Adiós pequeña, adiós

Adiós pequeña, adiós

The Town

The Town


The Town

Argo


Argo

Argo

Ben Affleck


Los Profesionales de Richard Brooks....Western Nostalgico y Romantico.

$
0
0


-Bill Dolworth (Burt Lancaster): " Tal vez sólo haya una revolución. Desde siempre. La de los buenos contra los malos. La pregunta es: ¿quiénes son los buenos?"
.
.
.


Todos tenemos alguna película especial. Ni la mejor, ni seguramente la que más nos gusta. Pero por alguna razón tenemos presente un título, una historia que nos sigue maravillando día tras día. La hemos visto mucha veces, pero nunca nos cansamos de ella. 
Podría elegir unas cuantas, pero uno de mis caprichos y que me devuelve toda la magia del gran cine, la ilusión, la emoción, y el puro entretenimiento, es este inolvidable western de Richard Brooks. Con todos ustedes.... "Los Profesionales" (The Professionals. 1966)


Los profesionales

 

Es la primera vez que le dedico un post a un western. No me había percatado que había "abandonado" a mi género preferido, el que encierra todo el universo del cine. En una del oeste podemos encontrar todos los géneros reunidos. Acción, aventura, drama, amor, suspense, comedia... y si me apuran hasta terror, que se lo pregunten a Clint Easwood en "El Seductor" (Don Siegel. 1971), o al final tan tenebroso de "Unforgiven" (Clint Eastwood. 1992).

Se que muchos de los nuevos espectadores no les agrada el western y lo consideran cosa del pasado, bah, allá ellos.
Pero, como amante de las causas perdidas (como en esta película), les recomiendo encarecidamente y que le den una oportunidad a esta absoluta maravilla. 
Es de los pocos western que he visto en pantalla grande. Gracias a mi padre he podido disfrutar de alguno de ellos y mis recuerdos, "mi Amarcord", es inolvidable. 


Los Profesionales, un Western de Richard Brooks.

La historia es sencilla. En plena revolución mexicana, un grupo de mercenarios recibe el encargo de un millonario y poderoso tejano, deben rescatar a su esposa que ha sido secuestrada por un peligroso revolucionario mexicano.
.
.
.

-Joe Grant (Ralph Bellamy): Raza tiene cautiva a mi esposa en una hacienda en estas montañas. Es un lugar infernal, para Raza una fortaleza. Él nació en ese territorio. Él y sus hombres conocen cada quebrada, cada roca, cada barranco... un batallón tardaría meses en rescatar a mi esposa pero unos hombres temerarios, especializados, conducidos por usted, serían capaces de hacerlo mediante un inesperado y rápido golpe de audacia. ¿Por qué no ? Usted conoce a esas gentes y el terreno. Conoce a Raza, sabe como piensa, como reacciona, sé que puede usted hacerlo.
-Henry "Rico" Fardan (Lee Marvin): Yo no lo veo tan fácil.
-Joe Grant: Mil dólares para cada hombre que vaya. Y si logran traerla sana y salva, otros nueve mil para cada uno.

Los profesionales

-Joe Grant: Henry "Rico" Fardan, academia militar de Virginia, campañas de Filipinas y de Cuba con los voluntarios de Roosevelt. Casado con una mexicana, no tuvo hijos, su esposa falleció. Se unió a Pancho Villa como táctico y experto en armas. Su cabello era más negro entonces.
-Henry "Rico" Fardan: Y mi corazón más inquieto.
-Joe Grant: Abandonó a Villa en junio de 1915, dedicó un año a la quimérica búsqueda de oro con resultados negativos. Ahora enseña el manejo de armas automáticas por 40 dólares a la semana. Hans Ehrengard, ex-soldado de caballería, ganadero, entendido en caballos y de probado valor. Jacob Sharp, especialista en el tiro con rifle, con arco, y en el lazo. El mejor explorador y rastreador de estos territorios.
.
.
.

Con un portentoso reparto, el director Richard Brooks logra la mejor película de su estupenda filmografía.

 Un western muy romántico, lleno de lirismo y desencanto.

Desprende ese aroma tan nostálgico hacia una época en donde las cosas se hacían de otra manera. Un tiempo perdido, el del viejo oeste, repleto de códigos éticos, creyendo en otros ideales, y en donde las causas perdidas se afrontaban con entusiasmo. 

Magníficamente rodado, con una gran utilización de los espacios abiertos, con tintes crepusculares, pero que no rehuye del aspecto intimista.

Brooks nos hace partícipes de esta deslumbrante y trepidante aventura, y para ello tiene como aliados a estos profesionales del título. Cuatro románticos, en donde destacan por encima del resto los extraordinarios Lee Marvin y Burt Lancaster. 

Los profesionales

Marvin, como siempre excelente en su papel, con esa voz tan profunda y personal. Y Lancaster, uno de mis actores preferidos, con esa eterna sonrisa y su característica interpretación llena de fisicidad. 
Les acompañan el magnífico Robert Ryan, con su aire tan melancólico y amargo,  y "El Sargento Negro", un Woody Stroode que siempre cumple muy bien con su papel. Por cierto es lamentable su "olvido" en el poster de la película. 

Cuatro mercenarios que desde los títulos de crédito se apoderan de nosotros, son hombres con sus propios principios, con un sentido de la amistad muy profundo (la película es un precedente claro, a la posterior obra maestra "Grupo Salvaje" de Peckimpah), unos profesionales duros y románticos, de los que ya no hay. 

En el lado de la revolución, Jack Palance como "Raza", el revolucionario que rapta a la esposa del rico tejano. Un actor limitado, con un físico especial, que aquí realiza una de sus mejores interpretaciones.
Y la esposa, ay la esposa! una de las más hermosas actrices de la historia... la sensual Claudia Cardinale.
Sin olvidarnos de Marie Gomez como "Chiquita"...

Los profesionales


Abosolutamente recomendable para descubrir otra clase de cine diferente al de ahora. La grandeza de un arte que nos ha regalado memorables títulos.
Los Profesionales es uno de ellos, repleto de aventura y revolución, romanticismo y desencanto, y sobre todo la lucha por unos ideales que se han perdido. 

Dejo para el final, los maravillosos e inolvidables diálogos que inundan la película. Muchos de ellos son ya míticos, como el que tienen durante el tiroteo Burt Lancaster y Jack Palance. Sin olvidar el momento final, con la frase de Lee Marvin....


Frases de Cine. Los diálogos de Los Profesionales.


Joe Grant(Ralph Bellamy): Capitán Jesús Raza. Jesús... bonito nombre para el más sanguinario asesino de todo México.



Bill Dolworth(Burt Lancaster): Nada menos que cien mil dólares por una esposa. debe de ser toda una mujer.
Henry "Rico" Fardan(Lee Marvin): Será una mujer de esas que convierte a algunos niños en hombres y a algunos hombres en niños.
Bill Dollworth: Si es así, vale lo que piden. ¿Dónde hemos de ir?
Henry "Rico" Fardan: A las montañas pintadas. ¿ Te sorprende ?
Bill Dolworth:¿ Pretendes que volvamos a Méjico ?
Henry "Rico" Fardan: Esta vez será sólo por dinero.
Bill Dollworth:¿ Cual es el trato ?
Henry "Rico" Fardan: Diez mil dólares para cada hombre por nueve días de trabajo. Más dinero del que hemos sacado jamás en nuestras estúpidas búsquedas de oro, plata, y petroleo.



Bill Dolworth(Burt Lancaster): Me inspiró un día de mayo de 1911 en El Paso. De repente, se oyeron gritos y disparos al otro lado del Río Grande. Todo el mundo corrió para ver qué pasaba, yo también. Desde lo alto de los carros podíamos ver la otra orilla. Los maderistas estaban tomando Juarez, la revolución estaba en pleno apogeo. Era maravilloso... sin darme cuenta crucé la frontera y me puse a disparar como todos gritando viva Méjico. Un mes más tarde, volaba trenes a las ordenes de Villa.

Los profesionales


Raza (Jack Palance):¿Como es que te has metido en este sucio asunto?
Bill Dolworth (Burt Lancaster): Como de costumbre, por dinero.
Raza: Todo sigue como de costumbre, yo necesito armas y municiones, como de costumbre, la revolución va mal, como de costumbre, solo tú no sigues como de costumbre.


Bill Dolworth (Burt Lancaster): Chiquita, ¿como va tu vida amorosa?
Chiquita (Marie Gomez): De miedo, ¿quieres probar?
Bill:¿Sigues diciendo sí?
Chiquita: Siempre.
Bill:¿A cualquiera?
Chiquita:¡A todos!

Bill Dolworth: Eso es un guerrillero. El teniente Chiquita. Una mujer que bien vale un rescate. Nunca tiene un no...



Raza (Jack Palance): Supongo que sabes que uno de los dos a de morir.
Bill Dolworth (Burt Lancaster): Es posible que los dos.

Raza: Morir por dinero es una estupidez.
Bill Dolworth: Y morir por una mujer más aún. Sea la mujer que sea, incluso ella.
Raza:¿ Cuanto tiempo vas a retenernos ?
Bill Dolworth: Un par de horas y lo que pase aquí ya no importará. Ella volverá a ser la señora Grant.
Raza: Pero eso no cambiará nada. Lo que importa es que ella es mi mujer antes, ahora, y siempre.
Bill Dolworth: Nada es para siempre. Excepto la muerte. Pregúntale a Fierro, a Francisco, a todos aquellos del cementerio de los hombres sin nombre.
Raza: Todos ellos murieron por un ideal.
Bill Dolworth:¿La revolución?... cuando el tiroteo termina, los muertos se entierran, y los políticos entran en acción. Y el resultado es siempre igual, una causa perdida.
Raza: Así que tú quieres la perfección o nada. Ohhh, eres demasiado romántico amigo. La revolución es como la más bella historia de amor. Al principio, ella es una diosa, una causa pura. Pero todos los amores tienen un terrible enemigo.
Bill Dolworth: El tiempo.
Raza: Tú la ves tal como es. La revolución no es una diosa sino una mujerzuela, nunca ha sido pura, ni virtuosa, ni perfecta. Así que huimos y encontramos otro amor, otra causa, pero sólo son asuntos mezquinos, lujuria pero no amor, pasión pero sin compasión, y sin un amor, sin una causa, no somos nada. Nos quedamos porque tenemos fe, nos marchamos porque nos desengañamos. Volvemos porque nos sentimos perdidos. Morimos porque es inevitable...

(Nota: La frase original de Raza era: “La revolución era una puta a la que todos nos tirábamos”. Lógicamente esta frase fue modificada.
Posteriormente, Sergio Leone, gran amante de esta película, realizó su particular homenaje, incluyendo la frase original en "Agachate Maldito".1971.)


Los profesionales




Maria Grant (Claudia Cardinale): Dejó usted a Raza con vida ¿por qué ? yo se lo diré, porque es un sentimental, nadie fue más leal a la revolución que usted.
Henry "Rico" Fardan (Lee Marvin):Luché como cualquier otro.
Maria Grant: Una lealtad como la suya sólo se debe a la devoción por una causa. Ese mismo fuego es el que arde en Raza. Por eso no dejó usted que le matara.
Henry "Rico" Fardan:Él es un ladrón que intenta robar cien mil dólares. Y usted una cualquiera que engaña a su marido.
Maria Grant:Mi marido ha robado millones de esta tierra. Nuestra tierra. Si podemos conservar viva la revolución con ese dinero aunque sea sólo un día más, soy capaz de robar, engañar, prostituirme, y hacer todo aquello que sea necesario.


Joe Grant (Ralph Bellamy): Es usted un bastardo.
Henry "Rico" Fardan (Lee Marvin): Sí señor. Pero, en mi caso, es un accidente de nacimiento. En cambio usted... usted se ha hecho a sí mismo.

Los Profesionales. Escena Final.
Fuente: axtronomix


Los profesionales

Los profesionales


Los profesionales

Los profesionales

Los profesionales

Los profesionales

Los profesionales

Los profesionales

X Muestra SyFy. Cine Fantastico en Madrid.

$
0
0


Hace mucho que no hago una cobertura de un festival. Incluso es la primera vez que lo comento en el blog.
Sobre festivales, hay muy buenos seguimientos por parte de varios amigos blogueros que son auténticos especialistas en el tema.

Pero como voy a aprovechar para darme un buen banquete de ciencia ficción y cine fantástico (no es Sitges, pero menos da una piedra), vamos a resumir lo que es un pequeño y reciente festival (en realidad no lo es, ya que no hay premios que repartir, que yo sepa), que en su décima edición nos ofrece una muy interesante programación de este género.


X muestra SyFy

X Muestra Syfy. Programación

Entre el 7 y el 10 de marzo, podemos asistir a esta Muestra, en donde lo fantástico y terrorífico nos van a acompañar por las calles de Madrid.
Tengo la suerte de haber visto algunos títulos, así que vamos con ellos.


X muestra SyFy

La inauguración corre a cargo de Sam Raimi y "Oz. Un mundo de fantasía". El irregular director de "Evil Dead" o "Spiderman", realiza su particular visión sobre el cuento de Frank L. Baum, el cual fue llevado de manera inmortal por Victor Young en 1939. ¿Quien no recuerda el camino de baldosas amarillas?
En esta ocasión es una especie de precuela sobre los orígenes del famoso Mago.


Para los más clásicos y atrevidos, se proyectará el gran "Nosferatu" (1922) de Murnau. La diferencia estará en su acompañamiento musical, que correrá a cargo del grupo Prin´La Lá. Miedo me da...

Oz, Un mundo de fantasía. Trailer.
 Fuente: luiss550


Al día siguiente, nos encontraremos con "Kenshin" (Keishi Ohtomo), una esperada adaptación a imagen real del exitoso manga de Nobuhiro Watsuki. La película es interesante, pero en muchos momentos puede resultar algo pesada. Seguramente su largo metraje es el mayor escollo para el espectador.

"Grabbers" (John Wright), es una simpática comedia de terror que sigue los pasos de la estupenda "Attack the block". Un homenaje a aquellas películas de los ochenta, como "Critters" o "Temblores". Sin más pretensiones que divertir, la película se ve y se olvida rápidamente. Lo mejor, siguiendo la tradición irlandesa, su método para combatir a los bichos...

X muestra SyFy

"Boneboys" (Duane Graves & Justin Meeks), es otro intento por recuperar el éxito de la mítica "La matanza de Texas" (Tobe Hooper. 1974). Para ello se publicita como el guionista y el director de aquella. A priori no tiene nada de original y atractivo, pero nunca se sabe.


De madrugada, uno de los directores más sobrevalorados que existen, Don Coscarelli. Aquel que sorprendió en 1979 con "Phantasma" y que luego comprobamos que era un "bluff" (eramos unos pipiolos y nos asustaba todo).
Esta vez nos quiere volver a "engañar" con un despropósito total, "John Dies at the End".
Lo que más me llama la atención, es que diablos hace por allí Paul Giamatti... si alguien lo sabe que me lo diga.


Grabber. Trailer.
 Fuente: EPDistribution


Boneboys. Trailer
Fuente: boneboysofficial


Al día siguiente y en Costello Río, un local que está francamente bien, se podrá disfrutar con uno de los pioneros, Georges Meliés y su "Viaje a la Luna".
De nuevo con acompañamiento musical, esta vez a cargo de Hidrogenesse. Extravagante y particular grupo de pop con aires electrónicos, en donde su austera pero original puesta en escena puede hacer estragos.


 Viaje a la Luna. Georges Méliès. 1902.
Fuente: cerestv


Por la tarde uno de los platos fuertes, "Wolf  Children" de Mamoru Hosoda. Ganadora a la mejor película de animación en el último festival de Sitges, el nuevo film del creador de "La chica que saltaba a través del tiempo" (2006), es una estupenda fábula fantástica. Otra muestra más del gran cine de animación del pais del sol naciente en los últimos años.


Wolf Children. Trailer
 Fuente: encorefilmschannel


Seguidamente "Twixt" de Coppola. Sigue sin estrenarse en nuestros cines, y es una pena, porque es una película que merece la pena. Reseña de Twixt.

Otro de los platos fuertes es la primera película como director del hijo del gran David Cronenberg.
"Antiviral" es el título de Brandon, primogénito del creador de la nueva carne. Por las críticas leídas, al parecer sigue el camino de su padre.
Se pudo ver en el  último festival de Sitges, ofreciendo opiniones muy dispares.

X muestra SyFy

Antiviral. Trailer.
Fuente: Don Visiondelcine


X muestra SyFy

El sábado continúa con uno de los platos fuertes, "The cabin in the woods" (Drew Goddard).
Estamos ante otro fenómeno, de esos que nunca verán la luz en los cines, pero que las descargas, los festivales y los dvd están echando humo.
Ya se ha hablado mucho de ella, y todo lo que se ha dicho es muy bueno.
Una delirante muestra de cine de terror, muy original, con uno de los finales más sorprendentes de los últimos años

El día se cierra con dos propuestas totalmente diferentes:
La película de Tod Browning, "Garras Humanas" (1927). Una hora magistral del mejor cine mudo, con el "hombre de las mil caras", Lon Chaney. De nuevo acompañamiento musical a cargo de Hidrogenesse.


Lon Chaney y Joan Crawford en Garras Humanas. 
Fuente: Paco Bellido. www.linternamagicasevilla.blogspot.com



dead sushi
Y no podía faltar el momento bizarro. Ya de madrugada, uno de los habituales de este "subgénero", Noboru Iguchi y su "Dead Shushi". Absurda y llena de gore, es sólo recomendable para fans de esta clase de cine, o si queréis empezar la fiesta del sábado night, pues también vale..no olvidéis las cervecitas.


El domingo, último día del Festival, se cierra el círculo, y podremos acompañar a Dorothy hacia la Ciudad Esmeralda... Sí, ¡"El mago de Oz"y en pantalla grande!¡Una oportunidad única!


el mago de oz


Y seguimos con más clásicos. Phenomena se une al festival para ofrecer dos títulos míticos, "Alien, el octavo pasajero" (Ridley Scott. 1979) y "Desafío Total" (Paul Verhoeven. 1990).
Estupendo programa doble, donde podremos disfrutar del alien en la gran pantalla (aparte de Sigourney Weaver, mmm), y de un Arnold Schwarzenegger en plena forma.

X muestra SyFy
Dos momentos para recordar...


"Cockneys vs Zombies" (Matthias Hoene), es la película de la tarde. Muy mala comedia de terror en donde los actores hacen lo que pueden y son lo mejor de la función. Humor british y mucho gore, pero la película "naufraga" entre tanto zombie.

Y llegamos al final, con "The Last Exorcism. II", (Ed Gass-Donnelly). Secuela de la primera parte de mismo nombre. Su antecesora no era nada original, pero ofrecía ciertas pinceladas bastantes interesantes. Su relativo éxito ha dado para su secuela. Seguramente más de lo mismo.

X muestra SyFy

The Last Exorcism II. Trailer
 Fuente: VISO Trailers
.
.
.

Muchos de estos títulos estarán precedidos por un cortometraje, en donde podremos ver entre otros, "Voice Over" de Martín Rosete,  un corto muy premiado por los festivales que ha pasado, en donde lo mejor es su título...


X muestra SyFy
fuente:cerebrin.wordpress.com

Aparte de todos estas propuestas, la Muestra tiene otras alternativas muy interesantes, como el ExpoSyfy, en donde podremos ver todo tipo de artilugios, aparatos y piezas míticas que han aparecido en muchas películas.
Y otra muy apetecible, la que nos podemos encontrar en diferentes bares y restaurantes con las barras llenas de pinchos y tapas con "aires SyFy". Croquetas Chewbacca o una Tortilla del Fin del Mundo son algunos de los ejemplos que podremos degustar. Aquí os dejo un Plano por si os animáis.

El Canal Syfy es el responsable de hacernos llegar todos estos títulos y propuestas. Como maestra de ceremonias la actriz Leticia Dolera.
La cita en el cine Callao de Madrid. Aquí podéis ver la programación oficial Muestra
Una buena excusa para escaparse a Madrid en busca de buen cine y algo más...


.
.
.


Por último os dejo con una actuación de Hidrogenesse y su "No hay nada más triste que lo tuyo". Vosotros mismos...
(Lo de los caballitos pony, tiene su punto...)

Fuente: Man Pop

La Mujer en el Cine... en el Dia de la Mujer Mundial.

$
0
0
Hoy Día Internacional de la Mujer. Nunca he entendido esto de poner nombres a los días. El de la paz, el de los niños, el de los enamorados, ahora el de la mujer... Para mi todos los días son iguales, y quiero siempre la paz, el amor, la igualdad, etc. Supongo que es una especie de recordatorio a los "cafres" que obvian y olvidan lo maravilloso de esta vida.

En fin, os propongo un repaso de La Mujer en el cine. No películas para mujeres, que me parecen una tontería, al fin y al cabo, luego nos gustan a todos. El cine es para todos igual, pero en muchas ocasiones, el papel femenino es el protagonista de la historia y se apodera de la película.


"Me duele una mujer en todo el cuerpo" -Jorge Luis Borges



Mujeres. (The Women) Director: George Cukor. 1939

Joan Crawford, Norman Shearer y Rosalind Russell en una estupenda comedia del gran George Cukor. Pocos como Cukor para recrear el mundo femenino, logrando interpretaciones maravillosas de todas las actrices que ha dirigido. 



Vida de Oharu, mujer galante. (The Life of Oharu). Director: Kenji Mizoguchi. 1952


Extraordinaria muestra del mejor cine de Mizoguchi. Kinuyo Tanaka interpreta a Oharu, una mujer que tiene que sufrir la sociedad feudal del Japón del siglo XVI. Inmensamente triste, inmensamente prodigiosa.



Dos Mujeres. (La Ciociara). Director: Vittorio de Sica. 1960


No podía faltar la gran Sofia Loren en uno de sus papeles más recordados. Un estupendo y desgarrador drama campesino por la cual la actriz italiana ganó el Oscar.


La tía Tula. Director: Miguel Picazo. 1964.



Obra maestra de nuestro cine, con una Aurora Bautista excepcional. La adaptación de la novela de Unamuno es una gran muestra de la sociedad de aquella época.



Una mujer bajo la influencia. (A Woman Under The Influence). Director: John Casavettes. 1974.


John Cassavetes y Gena Rowlands nos han ofrecido una de las mejores colaboraciones que ha dado el cine entre director y actriz. En esta ocasión la magnífica actriz compone un soberbio papel de ama de casa al borde de la locura. Un terrible documento sobre la rutina de nuestra sociedad.



La decisión de Sophie. (Sophie´s Choice). Director: Alan J. Pakula. 1982


Otra gran actriz, y en los mejores años de su carrera, Meryl Streep. Injustamente olvidada, esta película es un estupendo drama sobre el holocausto y las secuelas de haber sobrevivido a él. Gran interpretación de Streep, en el papel de una emigrante polaca.



La fuerza del cariño. (Terms of Endearment). Director: James L. Brooks. 1983.


Un gran éxito de los ochenta gracias a las magníficas interpretaciones de todo el reparto. Shirley MacLaine y Debra Winger componen una relación especial entre madre e hija. Comedia dramática, abocada a la lágrima fácil, pero que sabe mantener dignamente la historia. Por cierto, ¿que pasó con Debra Winger? Es una lástima que una de las mejores actrices de aquellos años haya caído en el olvido.


¿Qué he hecho yo para merecer esto! Director: Pedro Almodóvar. 1984.


El genial director manchego es un gran creador de personajes femeninos. "Todo sobre mi madre", "Volver", etc son algunos ejemplos de ellos. Pero el mejor es esta sufrida Carmen Maura. Un ama de casa como muchas, que sufre lo indeseable para sobrevivir dentro de la mísera sociedad que le rodea. Magistral película de Almodóvar con ese toque tan inconfundible entre drama y comedia.


Armas de Mujer. (Working Girl). Director: Mike Nichols. 1988.

Melanie Griffith y Sigourney Weaver en el Nueva York de los ochenta. Divertida comedia de Nichols, que nos muestra el oscuro mundo laboral de engaños, méritos y trabajo. Mención aparte para la estupenda canción, "Let the river run" de Carly Simon. Muy entretenida.



Magnolias de Acero. (Steel Magnolias). Director: Herbert Ross. 1989.



El tremendamente irregular Herbert Ross, dirigió su película más exitosa, que no la mejor, yo me sigo quedando con "La chica del adiós".
Su principal baza el asombroso reparto femenino, Sally Field, Julia Roberts, Daryl Hannah, Dolly Parton, Shirley MacLaine y Olympia Dukakis. Comedia con tintes dramáticos en donde las actrices son el alma de la película. Muy entretenida.



Tomates verdes fritos. (Freid Green Tomatoes). Director: Jon Avnet. 1991


Todo un éxito del "boca-oreja". Estrenada en círculos muy reducidos, esta estupenda historia nos introduce en la vida rural americana, con un guión que avanza de manera muy notable, acompañado de las grandes interpretaciones de las actrices. Uno de los clásicos de los noventa.



Thelma y Louise. Director: Ridley Scott. 1991


Todo un referente entre el público femenino. Ridley Scott realiza una película magnífica. Un sonado éxito para las "andanzas" de estas dos rebeldes mujeres. Un gran guión y dos actrices que bordan sus papeles. ¿Quien no la ha visto? ¿Quien no recuerda su final?



La seguridad de los objetos. (The Safety of Objects). Director: Rose Troche. 1991.



Película muy desconocida, y es una lástima porque está francamente muy bien. Al frente del reparto Glenn Close, para una historia que mezcla varios géneros. Gente normal que lucha por el día a día, en donde las ilusiones y las ganas de vivir combaten con el amor/desamor y la soledad. Recomendable.



Passion Fish. Director: John Sayles. 1992


Uno de los mejores directores de los noventa nos ofrece una sencilla y conmovedora historia sobre una mujer y su invalidez. Magnífico guión y una gran interpretación de Mary McDonell.



Beautiful Girls. Director: Ted Demme. 1996


Maravillosa película, desbordante de amor y amistad. Es el año en donde caímos prendados ante una jovencísima Natalie Portman. Una reunión de antiguos alumnos, nostálgica y especial. ¿Quien no ha cantado alguna vez el "Sweet Caroline"?



Solas. Director: Benito Zambrano. 1999


Tremendo relato sobre la soledad de la mujer. Ana Fernández realiza una interpretación memorable, a la que acompaña María Galiana. Todo un éxito de nuestro cine. Lástima que las posteriores obras del director no hayan estado a la altura.



Mi vida sin mí. Director: Isabel Coixet. 2003


Magistral película de una directora que despierta odios y amores. En esta ocasión no hay nada que objetar. La triste y desoladora historia de esta película se apodera de nosotros para dejarnos un nudo en el estómago difícil de olvidar. Sensible, que no sensiblera es una de las mejores películas de los últimos años que se hayan rodado en nuestro país.


Te doy mis ojos. Director: Icíar Bollaín. 2003.



Magnífica película sobre la violencia doméstica. Seguramente será terrible la visión de esta historia para las miles de mujeres que sufren este maltrato. Gran reparto encabezado por Laia Marull, Candela Peña, Rosa María Sardá, Kiti Manver, y en el lado masculino y oscuro el gran Luis Tosar.  



Persepolis. Director: Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud. 2007


Extraordinaria película de animación sobre una niña iraní a lo largo de varios años. Basada en el cómic de Marjane Satrapi, nos encontramos una historia emocionante. Un drama muy realista que incluso se permite sus dosis de humor.



Incendies. Director: Denis Villeneuve. 2010.



Durísima película sobre una madre y su secreto, todo ello en el terrible Líbano. Con una estructura narrativa entre pasado y presente, ofrece, ya desde su potente comienzo, una gran historia que Villeneuve maneja con solvencia. La interpretación de la actriz principal, Lubna Azabal, es soberbia.
.
.
.



Andrés Calamaro. "El día de la Mujer mundial".
Fuente: Judith Kauffman




Mario Benedetti. "Una mujer desnuda y en lo oscuro"

Una mujer desnuda y en lo oscuro
tiene una claridad que nos alumbra
de modo que si ocurre un desconsuelo
un apagón o una noche sin luna
es conveniente y hasta imprescindible
tener a mano una mujer desnuda.

Una mujer desnuda y en lo oscuro
genera un resplandor que da confianza
entonces dominguea el almanaque
vibran en su rincón las telarañas
y los ojos felices y felinos
miran y de mirar nunca se cansan.

Una mujer desnuda y en lo oscuro
es una vocación para las manos
para los labios es casi un destino
y para el corazón un despilfarro
una mujer desnuda es un enigma
y siempre es una fiesta descifrarlo.

Una mujer desnuda y en lo oscuro
genera una luz propia y nos enciende
el cielo raso se convierte en cielo
y es una gloria no ser inocente
una mujer querida o vislumbrada
desbarata por una vez la muerte.














Critica. Los Amantes Pasajeros de Pedro Almodovar.

$
0
0


"Queridos pasajeros, bienvenidos a un vuelo diferente, original y divertido. Al mando, el comandante Pedro Almodóvar y su alocada tripulación..."


A ver como lo digo... "Los amantes pasajeros"¡me-ha-gus-ta-do-un-güevo!

Ni vergüenza ajena ni gaitas. A no ser que esté enfermo, o que las mescalinas que se toman en el avión hayan traspasado la pantalla afectándome seriamente, el caso es, que la última y terriblemente vilipendiada película de Pedro Almodóvar es un estupendo entretenimiento, que contiene el más puro universo del gran director manchego.

Una vuelta al origen, a donde nació todo, su "underground" Movida Madrileña, pero con un cambio muy notable. Ahora Almodóvar es un gran director, sus planos e imágenes no tienen nada que ver con aquellas de "Pepi, Luci y Bom".
La dirección es perfecta y precisa, son imágenes más "limpias" y luminosas, los encuadres son sencillamente magníficos, y además cuenta con la mano maestra del director de fotografía José Luis Alcaine que demuestra que maneja la paleta de colores a la perfección.


Podéis encontrar muchas críticas de la película, entre ellas, dos de mis amigos blogueros: Lost Highway Blog y Después de 1984, así podéis comparar opiniones. 


Los amantes pasajeros



Critica: Los amantes pasajeros.

Película totalmente desenfadada (pero no liviana), así que no creo conveniente soltar una crítica "sesuda".
Al contrario, hay que unirse a la fiesta del avión, con estos personajes tan particulares, y disfrutar de una historia sin pudor, llena de mala leche y con algunos gags memorables.

Es verdad que contiene muchas "pollas" y "mamadas", las cuales pueden escandalizar a más de uno¿?, pero el caso, es que como comedia alocada funciona perfectamente.

Mezcla de humor grueso con la mejor comedia estilizada, con una gran crítica social de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. 


La famosa crítica de Carlos Boyero ha sido un arma de doble filo. Su comentario tan duro no le ha hecho un gran favor, pero sí en la taquilla. Ya sabéis que nos encanta el morbo y la polémica. 
Almodóvar está curado de espanto, pero esa feroz crítica ha hecho que salgan muchos de los detractores del director, para dar rienda suelta a todos los improperios que nos podemos imaginar, muchos de ellos ni siquiera habiendo visto la película. Lamentable. Es un mal común, opinar sin conocimiento de causa.

Críticos y amigos que ya la habían visto, me habían prevenido de ella. Incluso alguno me llegó a decir que me tomara unos cuantos tequilas antes de entrar.
He acudido al cine con un cierto temor, prácticamente solo en la sala, tan solo una pareja mayor que se lo ha pasado en grande, y una chica solitaria que tenía toda la pinta de estar "abandonada" por su novio. Me imagino sus palabras, "ahí voy a ir... a ver al maricón de Almodóvar". Tal cual, seguro.

Y es que uno de los mayores problemas es la demasiada información con la que acudimos a cualquier evento, y al cine ni os cuento. La televisión, la radio, los amigos, el Facebook, Twitter, etc. Es mejor acudir virgen, como el personaje de Lola Dueñas, y así poder dar nuestra opinión.


Hay un aspecto que no me gusta de la película. Su trailer, que me parece lamentable. Echa para atrás hasta al más ferviente seguidor del director.

Los amantes pasajeros



La película arranca muy bien, los primeros minutos son para Penélope Cruz y Antonio Banderas. En una mini-historia comprobamos que son los causantes del "macguffin" de la película. La corta aparición de ambos es magnífica.

Ya en el aire, y con un ritmo vertiginoso, la Tripulación nos atrapa sin remedio.
Javier Cámara, Raúl Arévalo, Carlos Areces, Antonio de la Torre y Hugo Silva, se hacen con los mandos de la película y son el auténtico motor de la misma. Sobre todo los tres primeros. Un espléndido Javier Cámara, capitanea a estos personajes tan singulares.

Alcohol, drogas, sexo, muerte y confidencias, flotan en ese espacio tan reducido que es la cabina y la primera clase.



Los amantes pasajeros

 

Entre los pasajeros "business" nos podemos encontrar a una Medium que todavía es virgen, una estrella del destape que se descubre como prostituta de lujo, un corrupto que intenta escapar de sus engaños, un inquietante asesino a sueldo (por cierto el parecido con un famoso jugador de fútbol es asombroso, a ver quien lo adivina..), un actor que escapa de su pasado, y unos recién casados muy peculiares.
Estos personajes están interpretados estupendamente por Lola Dueñas, Cecilia Roth, José Luis Torrijo, José María Yazpiz, Willy Toledo, Miguel Ángel Silvestre y Laya Martí.
Son muy diferentes, pero con un detonante común, todos albergan sus secretos y sus delitos. 
Es curioso, como Almodóvar juega con sus personajes y nos ofrece al corrupto como el "más normal de todos", incluso con sus sentimientos a flor de piel y su futura redención. Los demás son todos muy particulares, seres del universo del director, excesivos y particulares. 

Meritorio es, como no, la gran dirección de actores que posee Almodóvar. Hasta Miguel Ángel Silvestre está espléndido. El actor es uno de los causantes de una escena memorable entre mescalinas. 


Pero Almodóvar también baja a tierra firme y nos ofrece una pequeña e interesante historia de locura y amor. El famoso Viaducto madrileño, lugar de tantos suicidios, es el precioso marco para una pequeña pero intensa historia. Así nos encontramos con la guapísima Blanca Suarez, y una Paz Vega poco reconocible en el rol de una desequilibrada. 


Los amantes pasajeros



El gran Alberto Iglesias es el encargado de la música. Muchos géneros se mezclan, desde el jazz hasta el más puro suspense tipo Bernard Herrmann

Uno de los grandes momentos de la película corre a cargo el inmortal  "I´m so excited". (The Pointers Sisters)

 
La polémica está servida y radica en su historia. Se la acusa de humor grueso y "chabacano", y en ocasiones es cierto. 
Es verdad que contiene mucho gag directo, jugando con las tendencias sexuales de cada personaje. Situaciones que pueden rozar el mayor de los ridículos. ¿Pero acaso no conocemos a Almodóvar?
El gran logro del director, es hacer convertir esos momentos en situaciones brillantes, saliendo airoso del reto. 

La crítica social de Almodóvar. 

El avión está claramente diferenciado. Por un lado la clase "business", la gran protagonista. Luminosa y llena de luz. 
En el otro, la turista. Mucho más oscura y encima ha sido drogada. Notable metáfora para callar al pueblo. Un claro ejemplo de como políticos y corruptos  silencian a los ciudadanos. 
Eso sí, en la primera clase, campan a sus anchas, corruptos, asesinos, prostitutas, etc, etc. convirtiéndose en un auténtico "Laberinto de Pasiones".

Aspecto clave, es el famoso y real aeropuerto construido y que no funciona!

Fantástica y demoledora la secuencia final. Almodóvar nos ofrece unas tremendas imágenes de los pasillos desiertos del aeropuerto, en donde solo oímos el aterrizaje forzoso del avión, en contrapunto con el silencio absoluto que reina en este aeropuerto abandonado.  

Los amantes pasajeros


Pero por encima de todo, críticas, humor grueso, etc, el triunfo de la película son sus personajes. Algunos de ellos se descubren como verdaderos seres entrañables. Prácticamente todas las interpretaciones rayan a una gran altura. Pero los tres "azafatos", ay!, ya forman parte de la filmografía esencial del director y de sus "chicas Almodóvar". 
Vuelvo a mencionar a Javier Cámara. Es el alter ego del director, sus movimientos, sus frases, etc, Sensacional. 


Historia circular, que como gran metáfora, nos cuenta que no podemos escapar de nuestro destino. El vuelo a México es imposible. Hay que quedarse en España para sufrir o redimir nuestros pecados. ¡Que optimista eres Pedro!


Película con sabor a "golpeados" de tequila, acompañados de Agua de Valencia (quien no se hubiera tomado un trago!), que no esconde sus secretos, con la verdad por delante. Y si no que se lo pregunten al personaje de Javier Cámara, imposible que guarde un secreto...

Pedro Almodóvar nos ofrece la receta contra la depresión y nos ofrece una estupenda comedia.
Una deliciosa y calculada provocación del genio manchego.  
.
.
.

Dejémonos llevar por la excitación y el deseo de...

"I´m So excited". The Pointer Sisters.

Fuente: lineusan

"Esta noche es la noche en que vamos a hacer que suceda,
Esta noche pondremos el resto de las cosas a un lado.
Ríndete esta vez y dame algo de afecto,
Vamos por esos placeres en la noche

Quiero amarte, sentirte,
Envolverme alrededor de ti.
Quiero exprimirte, complacerte,
Simplemente no puedo tener suficiente,
Y si te mueves realmente lentamente,
Lo dejare ir.
Estoy tan excitada,
Y simplemente puedo ocultarlo,
Estoy a punto de perder el control
Y creo que me gusta.
Estoy tan excitada,
Y simplemente puedo ocultarlo,
Y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé
Yo sé te deseo, te deseo.

No deberíamos siquiera pensar en el mañana,
Los dulces recuerdos durarán por un largo largo tiempo
Pasaremos un buen rato nene no te preocupes,
Y si seguimos jugando eso está bien

Vamos a excitarnos,
Y simplemente no podemos ocultarlo,
Estoy a punto de perder el control y creo que me gusta.
Estoy tan excitada,
Y simplemente puedo ocultarlo,
Y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé
Yo sé te deseo, te deseo"




Los amantes pasajeros




Los amantes pasajeros

Los amantes pasajeros

Los amantes pasajeros


Los amantes pasajeros


Los amantes pasajeros

Los amantes pasajeros

Los amantes pasajeros

Los amantes pasajeros


De regalo los orígenes...

Almodóvar & McNamara. "Gran Ganga". 

Fuente: raffaello41

Las Mejores Peliculas de Pedro Almodovar.

$
0
0

Tras la polémica de "Los amantes pasajeros", no está de más resumir mis películas preferidas del genial director manchego. Seguro que esta vez coincido contigo, o no...

Injustamente tratado por cierto sector de la crítica y por parte del gran público, Pedro Almodóvar se merece estar en lo más alto de nuestro cine por méritos propios. Un director que cambió el triste panorama que asolaba en los años ochenta, para dar un soplo de aire fresco y un puñetazo en toda la mesa: "Hola soy Pedro Almodóvar y os tengo mucho que contar"

Capaz de reinventarse así mismo, o de volver a sus orígenes, a nadie deja indiferente. Una estrella mundial que lamentablemente es mucho más querido y reconocido fuera de nuestro país.
Una de "las cuatro patas" en donde se sostiene nuestro cine. Buñuel, Berlanga, Almodóvar y la cuarta? Cada uno tendremos nuestra opinión. ¿Fernán Gómez, Erice, Neville..? 

Diecinueve películas, varios cortos y seguramente varios trabajos que nunca vieron la luz. Más de treinta años, toda una carrera.

Este sería mi Top Five.



5º. ¿Qué he hecho yo para merecer esto! (1984)
  
Que he hecho yo para merecer esto

El primer cambio de rumbo de su filmografía. Una de sus películas más importantes por lo que significó. Un paso de las "tinieblas" en que estaba metido, a una historia más seria, un auténtico drama "cañí".
Las alocadas y delirantes películas dejan de serlo para, sin perder su particular visión, dar paso a un potente drama, lleno de humor negro y de situaciones llenas de esperpento y obsesiones de su pasado.

La figura de Chus Lampreave se hace grande, para convertirse, de nuevo, en esa madre querida y sabia que el director manchego plasma de sus propios recuerdos. Una de las mejores secundarias (roba-escenas) del cine español. 
Memorable el trabajo de Carmen Maura, actriz fetiche, que luego se convertiría en persona "non grata". Como en cualquier film del director, la vida se transformó en película.  

Posiblemente no alcanza el nivel de obra maestra debido a la historia extraña sobre unas cartas de Hitler, con Gonzalo Suarez como portador. Delirante e inconexa historia que hace que la película pierda fuerza con su aparición.

No obstante estamos ante una magistral película, un punto de inflexión en su carrera para descubrir todo lo que nos vendría después. Muchos críticos, sobre todo internacionales, la consideran como la mejor película de Almodóvar.


Genial escena, que resume el humor negro y el drama cotidiano de la película.
 Fuente: eldeseopc

Sin palabras el "paso total de vosotras" de Chus Lampreave
 Fuente: esecalamar



4º. Hable con ella. (2002)

Hable con ella


Posiblemente la película más cercana al universo masculino de su director
Película rocambolesca, llena de elipsis y flashbacks, difícil de llevar a cabo, pero que gracias a un excepcional guión (premiado con el Oscar), Almodóvar nos da lo mejor de sí mismo para contarnos una historia muy intimista y poética. 

Con un excelente Javier Cámara, la película es un portento de ritmo y de situaciones. Descubrimos un paisaje totalmente masculino. Los personajes de Benigno (Cámara) y Marco (Darío Grandinetti) son los verdaderos protagonistas, sus parejas permanecen ahí pero en un segundo plano, inmóviles. Es curioso el poster de la película, en donde solo aparecen ellas. 

Fotografía del gran Javier Aguirresarobe, y música del otro no menos grande Alberto Iglesias, para una película que roza la perfección.
Repleta de humanismo y con una relación masculina muy especial que llega a su culmen con la despedida final entre ellos.
Una historia sobre el amor, la soledad y las relaciones. Locura, vida y muerte rodada de forma bellísima. Simplemente soberbia. 

Caetano Veloso "Cucurrucucu paloma"

Fuente: Commons Lin



 

3º. La Flor de mi secreto. (1995)

La flor de mi secreto


Mi capricho Almodóvar, y una de las más injustamente peor valoradas de su filmografía. 
Una película clave para el posterior paso a sus dramas más estilizados. Una maravillosa historia de amor?¿, más bien de desamor.

Leo, Amanda Gris, que precioso nombre para el personaje de Marisa Paredes.

 Espléndida composición para una mujer al límite de la depresión. 

Guión preciso y precioso, repleto de grandes diálogos, con algunos momentos del mejor cine de Almodóvar.
El reencuentro con el marido interpretado por Imanol Arias, el desmayo en los brazos de Ángel (Juan Echanove), o el reencuentro con su pasado, la vuelta al pueblo, con la gran frase del personaje de Chus Lampreave.. "como vaca sin cencerro". 
Aparte, los grandes momentos cómicos entre esta última y Rossy DePalma, impagables. 
Particular y excepcional muestra de la mejor novela rosa, con la firma de Pedro Almodóvar.  


 ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro?
 Fuente: eldeseopc

La depresión de Amanda y la divertidísima conversación entre Rossy DePalma y Chus Lampreave.
Fuente: eldeseopc


"Como vaca sin cencerro"
Fuente: eldeseopc





2º. ¡Atamé! (1990)

Atame
 
Acusada de ser una película inferior, sobre todo a nivel de imagen y estética, el caso es que esta película es uno de sus films más redondos y seguramente uno de los más emocionantes.

Historia de amor que raya la locura. Antonio Banderas y Victoria Abril, componen una pareja inolvidable. Pasan del odio al amor. Seres solitarios que se necesitan. 

El portentoso final con la maravillosa canción "Resistiré" de El Dúo Dinámico, es uno de los más alegremente tristes de la historia del cine español. Consigue que acabemos esta película con los pelos de punta. 

Como curiosidad, y para variar, la película estuvo rodeada de mucha polémica. Sus escenas de sexo, acusadas de ser muy explícitas e incluso de masoquistas, cerraron las puertas a más de uno. En la moralista USA fue acusada de pornográfica. 
Una de las escenas más "impactantes" es la del buceador de juguete y Victoria Abril en la bañera. 
Magistral y maravillosa, Átame es única.


"Tengo 23 años y 50.000 pesetas..."
  Fuente: eldeseopc

Escena Final. "Resistiré"
Fuente: oianarteta



1º. La ley del deseo. (1987)
 
La ley del deseo


Una de las relaciones de pasión, amor y dominio más fascinantes y emocionantes que ha dado el cine
Interpretada magistralmente por un trío compuesto por Eusebio Poncela, Antonio Banderas y Carmen Maura

La música tan cuidada en todas sus películas, aquí alcanza su climax en las antológicas "Ne me quittes pas" interpretada por Maysa Matarazo y "Lo dudo" de Los Panchos. Dos momentos absolutamente claves, en donde la escena final con Eusebio Poncela y Antonio Banderas haciendo el amor por última vez, es de esos momentos inolvidables que nos vienen una y otra vez a nuestra memoria.
Película excepcional, que resume la PASIÓN de Almodóvar como ninguna. Ni siquiera la manguera con la que es regada el personaje de Carmen Maura puede aplacar ese fuego pasional tan extremo. Reseña


El famoso ¡Riégueme! de Carmen Maura.
Fuente: eldeseopc



"Ser director de cine en España es como ser torero en Japón"
 -Pedro Almodóvar-


Fuente: Asociación Cultural de Cine "Pedro Almodóvar Caballero"

Que he hecho yo para merecer esto

Que he hecho yo para merecer esto

Hable con ella

Hable con ella

La flor de mi secreto

La flor de mi secreto

Atame

Atame

La ley del deseo

La ley del deseo


The Twilight Zone. Una puerta hacia lo desconocido.

$
0
0




"Hay una quinta dimensión más allá de la que conocemos. Una dimensión vasta como el universo e intemporal como el infinito. 
Existe entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición.
 Está entre el abismo y la cúspide de nuestro saber. Es el reino de la imaginación, una zona a la que llamamos... La Dimensión Desconocida"



Entramos en unos días de vacaciones. Lluvia y más lluvia. Así que para los que nos quedamos en casa tranquilitos?¿, una magnífica opción es recuperar una serie mítica que recientemente ha salido en una estupenda edición en Dvd. 

The twilight zone


The Twilight Zone. Intro. 
 Fuente: xiete



The Twilight Zone - La Dimensión Desconocida. 

Allá por la mitad de los ochenta, fuimos unos cuantos los que crecimos con una nueva entrega de esta mítica serie. 
En color, con directores como Wes Craven, Peter Medak o Tommy Lee Wallace, y bajo el nombre en español de "Más allá de los límites de la realidad", nos introducimos sin remisión en su Dimensión Desconocida.
Además, también pudimos disfrutar de la película del mismo nombre realizada en 1983 por Steven Spielberg, John Landis, Joe Dante y George Miller, títulada en España, "En los límites de la realidad".

Pero unos cuantos años antes es cuando empezó todo. Un nombre clave, Rod Serling. Creador absoluto de esta fascinante serie, la cual creó todo un hito en televisión. 
En 1959 comenzaba el éxito de esta mítica serie. 156 episodios, repartidos en cinco temporadas, entre los años 1959 y 1964.

Narrador y presentador de la serie, Serling escribió muchas de sus historias. Pero sobre todo dos guionistas destacaban sobre el resto Charles Beaumont y Richard Matheson. Aparte de alguna colaboración de lujo, como la de el gran Ray Bradbury. 

Maravillosas e imaginativas historias, en un excelente blanco y negro, que recreaban un cuento de terror o de ciencia ficción. Además de contar con un denominador común en prácticamente todas, su sorprendente final. 

The Twilight Zone se convirtió en un gran éxito, premios Emmys y Globos de Oro daban fe de ello. 
Cómics, programas de radio, revistas, etc, toda una serie de culto con muchos seguidores.

Un punto y aparte en la historia de la televisión, que ha influenciado mucho en directores, películas y series. Steven Spielberg, John Carpenter, Shyamalan, Regreso al Futuro, Expediente X, Fringe, etc, son algunos ejemplos de ello.


Sinopsis

Los estupendos episodios recrean historias fantásticas repletas de suspense. Pero también en muchos de ellos podemos apreciar una sutil crítica hacia la sociedad americana de la época.
Rod Serling era un tipo polémico, sus guiones escocían a más de uno. Crítico con la política de la época, se le ocurrió la brillante idea de crear estos episodios de ciencia ficción como metáfora de una sociedad futura, pero que en realidad era la vigente. 
La censura, ciega ante el talento, no se dio cuenta, y tan solo veía en ellos unas "simples historias de ciencia ficción". 
Son unos cuantos los episodios donde nos encontramos varias metáforas sobre la sociedad y la moral. Incluso nos anticipan sobre el "terror" futuro, las guerras nucleares, el pánico de la sociedad, los atentados...


The twilight zone
Estamos sin duda ante una de las series más grandes que han existido. Nos encontramos en pleno siglo XXI y algunos afirmarán que ha quedado anticuada y que ha envejecido mal. 
Puede ser que los efectos especiales no sean los de ahora (ojo, que su encanto sigue vigente),pero en cambio sus historias son brillantes, aspecto que en la actualidad escasea terriblemente. 

Imaginación al poder, una obra maestra de la ciencia ficción.

Por esta serie han desfilado directores como Jacques Tourneur, Richard Donner, Don Siegel, Mitchell Leisen, Robert Parrish, etc, 
Y actores de la talla de Lee Marvin, Burguess Meredith, Martin Balsam, Warren Oates, Donald Pleasence, Ida Lupino, Charles Bronson, Vera Miles, Buster Keaton, Robert Redford, Dennis Hopper, Robert Duvall, etc.

Episodios que tan solo duran 25 minutos, ejemplo de ritmo preciso y vibrante. 
Rod Serling, fue un visionario con esta serie. Un tipo capaz de crear el final de "El planeta de los simios", pero sobre todo de dar vida a esta maravilla, The Twilight Zone.



The twilight zoneThe twilight zone

Un auténtico lujo, y como acompañamiento a esta serie, es la edición impresa por el Festival de Sitges en el 2011. Un libro que recoge de manera muy detallada la historia de esta gran serie. 

Serling, los directores y actores que pasaron por ella, los guionistas (incluso guiones inéditos), la música, las nuevas versiones, la película, etc. Un libro imprescindible para todo amante de la serie.




Episodio completo: "Un suceso en el puente del Río de el Buho". De Ambrose Bierce. VOSE.

Fuente: RafireRocksNRules
.
.
.

The twilight zone
Fuente: www.giantfreakinrobot.com

The twilight zone

The twilight zone

The twilight zone

The twilight zone
The twilight zone
The twilight zone comic
The twilight zone comic

The twilight zone comic

The twilight zone comic

The twilight zone comic



Perfect Sense. Ewan McGregor, Amor y Ciencia Ficción.

$
0
0

Al igual que sucede en esta película, la distribución cinematográfica de nuestro país sigue estando ciega o sorda.
Lamentablemente se siguen obviando muchos títulos que, en el mejor de los casos, van directamente a Dvd.
Afortunadamente hay otros métodos, y como en esta ocasión, los podemos recuperar en la web de la indispensable Filmin. 

"Blue Valentine" (Derek Cianfrance. 2010) o "The Cabin in the Woods" (Drew Goddard. 2011) han sido un ejemplo de como privar al espectador de unas formidables historias. 
Por cierto, la primera se ha estrenado el mes pasado, después de dos años! 

Otro film que corre el riesgo de caer en el más profundo de los "archivos clasificados", es la estupenda "Perfect Sense". Ni siquiera la fuerza del Jedi, Ewan McGregor, ha podido con la oscura distribución.

 


Perfect Sense


Perfect Sense.



Director: David Mackenzie
Guión: Kim Fupz Aakeson
Música: Max Richter
Fotografía: Giles Nuttgens
Montaje: Jake Roberts

Reparto: Ewan McGregor, Eva Green, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Stephen Dillane, Denis Lawson.







La película nos cuenta la relación entre un chef de cocina y una científica epidemiológica. Dos seres solitarios que se unen en medio de una terrible epidemia, en donde un virus acaba lentamente con los sentidos de todo ser humano. 

Película que mezcla el drama romántico y el cine de catástrofes con un sutil y triste toque de ciencia ficción. 




"Expertos ambientalistas hablan de un apocalipsis ecológico causado por la contaminación y la alteración genética de plantas y hormonas. La inteligencia habla de un ataque al mundo libre apuntando a los fundamentalistas. Los fundamentalistas hablan del castigo de Dios, en un mundo de no creyentes. Y prometen que los hombres puros de la fe correcta recuperarán el olfato en los últimos días. Otros dicen que el decadente capitalismo liberó un virus militar para estimular la economía. Y hay otras teorías"


El Amor por encima de todas las cosas.

"Perfect Sense" es una preciosa historia de amor. Dos personajes que en sus solitarias existencias se encuentran, se aman, y a la vez tienen que combatir con la extraña y terrible enfermedad que asola a nuestro planeta.
¡Que peor para unos amantes que perder los sentidos! No poder oler, oír, saborear o ver a tu amad@ es una de las sensaciones más tristes e impotentes que pueden existir. 

 "Debí haber recordado mejor tu olor la primera vez que estuvimos aquí"


El preciso guión de Aakeson y la dirección de MacKenzie, son claves para mostrarnos una película íntima y pequeña. La relación de esta pareja es el verdadero motor de la película, en donde la palabra AMOR se hace grande, y queda como el perfecto sentido-sentimiento, el único que no van a perder, ¿quien sabe?, en lo que queda de sus vidas. 


Ewan McGregor y Eva Green.

Los personajes de Ewan McGregor y Eva Green, los hemos visto muchas veces, pero el buen hacer de los actores hace que seamos cómplices de sus fragilidades y tormentos que les acompañan. 

Michael es el enamorado chef de un restaurante. Un gran cocinero que tiene su éxito en su microcosmos particular, su cocina. Fuera de ella, está vacío. Esporádicamente mantiene alguna relación de horas. Sigue siendo un hombre con un sentimiento de soledad tremendo, el cual no le permite ni siquiera dormir con alguien a su lado. 

Susan es científica. La actriz encaja muy bien es su papel. Un bello rostro frío de ojos azulados, muy desdichada y frágil, que alberga varios fracasos sentimentales. Retrato de mujer muy insegura, incluso en los brazos de su amado Michael. 


Perfect Sense



Película apocalíptica y reflexiva. La pérdida de nuestros sentidos para valorar esas pequeñas cosas que nos pasan desapercibidas. Con el amor como única vía de escape ante el estremecedor panorama que asola a nuestro planeta.

Asistimos a la pérdida de los sentidos, asociados a un sentimiento primitivo, como el hambre, la ira, el afecto. Un acierto pleno del guión, hermoso y cruel al mismo tiempo.
Como el primer sentido que se pierde, el olfato, el miedo a no poder volver a oler la canela y acordarnos de nuestra abuela. 

Y aunque la película transmite toda la inmensa tristeza por la pérdida de esos sentidos, es de elogiar como también se percibe un mensaje esperanzador de adaptación a la catástrofe. Todo lo que se va perdiendo se recupera de otro modo, de una manera mucho más intensa y emotiva. Ya no importa el antes, se vive para el presente, para el día a día, segundo a segundo.



Perfect Sense

En un mundo repleto de aspectos banales y prescindibles, el director nos muestra y enseña una lección repleta de vida, en donde los sentidos, al desaparecer, dan lugar a otro, que lamentablemente seguimos enterrando, el amor. El sentido de la existencia para otra persona. 
Como Michael y Susan. Se aman con pasión, incluso se detestan, pero al final se buscan para alcanzar el perfecto sentido, lo esencial de nuestro mundo,  el Amor.




Perfect Sense nos ofrece un paisaje tremendo y desolador, muy frío. El devastador virus solo lo apreciamos a través de la televisión. La fotografía de Giles Nuttgens y la música de Max Richter ayudan mucho a crear esta atmósfera tan especial.
Una historia que asusta y nos entristece, con tintes filosóficos, en donde la poesía y el amor se mezclan con la catástrofe.
Una estupenda película que bien pudiera ser parte de una gran trilogía, las otras dos: "Hijos de los hombres" (Alfonso Cuarón. 2006) y "Nunca me abandones" (Mark Romanek. 2010)
¿Algún día vera la luz? Mientras esperamos os dejo con el enlace para verla: Filmin. Perfect Sense


"Ahora está oscuro. Pero sienten el aliento del otro. Y saben todo lo que necesitan saber. Se besan. Y sienten las lágrimas del otro en sus mejillas. Y si quedara alguien que pudiera verlos, se verían como amantes normales. Acariciándose los rostros. Con los cuerpos juntos. Ojos cerrados. Ajenos al mundo a su alrededor. Porque así es como la vida continúa. Simplemente así"


 "Y así es como la oscuridad descendió sobre el mundo"



Perfect SensePerfect Sense



Perfect Sense


Perfect Sense
Perfect Sense

Perfect Sense

Cine-Concurso. Adivina la Pelicula.

$
0
0



Un pequeño paréntesis y un poco de diversión.




¿Eres de los que cada vez que hablas de cine, sacas pecho ante todos tus amigos?


Menudo fenómeno! Te las has visto todas! ¿A sí? Pues te propongo diez fotogramas a ver si descubres de que película se trata...






Diez películas distintas. Desde cine clásico hasta las más recientes producciones:

Una obra maestra onírica y misteriosa.
 El más puro y terrible cine experimental. 
Una joya de la animación repleta de vida.
 Una maravilla que evoca el cine mudo.
 Un corte del más afilado bisturí, frío y magistral.
Una sorpresa española que que ha obviado nuestra distribución.
 La enorme presentación de un buen director.
 Un clásico unico e irrepetible.
 Un entrañable personaje que recupera nuestra sonrisa. 
Un interesante film de terror del año pasado. 

Diez pistas desordenadas. Un par de días para la solución. Y ya sabes para el que más acierte... Un coche! O un apartamento en Torrevieja, Alicante! 




Ahí van! Suerte y a por todas!




 3ª


Fuente: Días de Cine

 5ª



 8ª

 

 10ª



Critica. Después de Lucía de Michel Franco.

$
0
0



despues de lucia



Después de Lucía. 2012.



Director: Michel Franco
Guión: Michel Franco
Fotografía: Chuy Chávez
Música: -
Montaje: Antonio Bribiesca Ayala
Reparto: Tessa Ia, Hernan Mendoza, Gonzalo Vega Sisto, Paloma Cervantez, Juan Carlos Barranco, Tamara Yazbek Bernal.


Premios:
-Festival de Cannes: Mejor película (sección "Un Certain Regard")
 -Festival de Chicago: Premio Especial del Jurado (Hugo de Plata)
 -Festival de La Habana: Mejor director
 -Festival de San Sebastián (Sección Horizontes Latinos): Mención especial



Un coche sale de un taller, arranca y nosotros como espectadores montamos en el asiento de atrás. Un hombre lo conduce, grande y serio, son momentos de incertidumbre, no sabemos lo que sucede, le seguimos acompañando hasta que de repente, para el motor, deja las llaves y abandona en plena calle el vehículo. Nos quedamos inmóviles, viendo como ese hombre se pierde en medio de la ciudad.
La secuencia descoloca, atisbamos un drama, queremos saber más de este comportamiento. Fría y muy distante, puede echar para atrás, pero como sucede con esta película, la secuencia toma forma más adelante, y mucho más al acabar la película. Hemos asistido a uno de sus excelentes momentos.

Y es que esta sensación de desconcierto es la que nos ofrece el film del director mexicano Michel Franco. La película se disfruta mucho más después de vista que durante su proyección. Hay varias escenas que nos siguen rondando día a día en nuestra cabeza, imposibles de borrar. Sus imágenes vienen una y otra vez, paladeándolas más lentamente, gustando mucho más... Necesito verla otra vez.

Sinopsis. Después de Lucía.

La película cuenta la historia de Alejandra. Una adolescente que se muda a la ciudad de México junto a su padre Roberto. Dejan atrás Puerto Vallarta y una madre y esposa fallecida en un accidente de tráfico.
Es el inicio de una nueva vida. Roberto sufre un enorme vacío y soledad. Sumido en una depresión, se siente incapaz de seguir con el día a día cotidiano.
Alejandra empieza nuevo colegio y nuevos "amigos". Lo que todo parece de color de rosa, se vuelve de lo más infinitamente negro. Sufre abusos y vejaciones de sus compañeros de escuela, el famoso y terrible bullying. Un vídeo sexual difundido por uno de ellos es el desencadenante de los crueles acontecimientos que se generan.  

despues de lucia


Película en cierto modo circular. La primera vez que vemos a Alejandra es sobre unas rocas, en el mar. Es un instante, pero ofrece un retrato de soledad enorme.
Este mismo mar, aparecerá mucho después, en el impresionante final. La metáfora del mar coge fuerza, y nos ofrece el fin de la historia, la justicia y redención de todos los males. El mar como paisaje de soledad y también como paisaje de salvación.

La película afronta dos temas muy importantes el mencionado bullying y la familia rota. Es tremendo, real y triste como estos dos seres, padre e hija, son unos auténticos desconocidos. Deambulan por la misma casa, comparten una vida destrozada y sobre todo comparten soledad.
Las escenas en esa casa son realmente terroríficas. Michel Franco sabe como contárnoslas, siempre con un punto de frialdad y lejanía que las hacen todavía más duras, invadiéndonos un sentimiento de impotencia muy grande.

Y es que el gran acierto de la película es la manera de estar rodada. Todo lo sucedido en ella lo contemplamos desde una cierta lejanía, desde un segundo plano, se puede afirmar rotundamente que aquí somos espectadores en mayúsculas, el director no nos hace partícipes de su historia, "tan solo" observamos y... sufrimos.

El bullying. Después de Lucía.

El otro gran tema del film y por el que más se publicita.
Los abusos y vejaciones a los cual se ve sometida el personaje de Alejandra son terribles. Michel Franco, no se corta y nos lo muestra con toda crudeza. La pandilla de hijosdeputa que son sus compañeros de colegio son retratados sin pudor, con algunas escenas que cortan la respiración. Sugiriendo en algunas de ellas mucho más de lo que vemos, como en la escena de la fiesta y las repetidas violaciones en la ducha, otra vez el sentimiento de impotencia se hace grande. Violencia explícita, sí. Pero sobre todo violencia psicológica. Sin duda, esta última la mejor retratada en la película.

Directa, sin concesiones, sin ninguna clase de música, el director acierta en la manera de recrear las diferentes situaciones que suceden a lo largo de la película. Es aquí donde el guión se hace grande, la planificación de las escenas, el estupendo montaje y su frialdad técnica hacen de ella una película excelente.
Tan solo podemos achacar, los diálogos que podrían haber sido algo más cuidados. El director obvia la palabra para dar paso a la imagen. 

La interpretaciones de los actores son muy buenas. Sobre todo Tessa Ia en el papel de Alejandra. Excelente composición de la joven actriz. Cargada de una mirada especial, muy profunda, es el alma de la película. Pero no podemos olvidar a Hernan Mendoza, en el papel del padre. Una figura imprescindible de la película, un personaje cargado de tristeza y soledad tremendo, el cual se apodera del film al protagonizar una de las escenas más duras y secas que hemos visto últimamente. El final de Después de Lucía es tremendo, solo comparable al Michael Haneke de "Funny Games".

Sin entrar en discursos moralistas ni manipulaciones, Michel Franco realiza una excelente película, cruda y descarnada, repleta de silencio y vergüenza, en la que nosotros tomamos parte como testigos impotentes de todo lo que sucede. No se la pierdan.

En Filmin puedes ver la película. 

despues de lucia



despues de lucia

despues de luciadespues de lucia


despues de luciadespues de lucia


despues de lucia

El Globo Rojo (Le Ballom Rouge), de Albert Lamorisse.

$
0
0


Hoy viajamos a París. Recuperamos toda la magia de la infancia para acompañar a un niño y disfrutar de su maravillosa amistad con un globo, de color rojo.

Una historia repleta de imaginación, libertad y poesía. 



el globo rojo

El Globo Rojo. (Le Ballom Rouge). 1956.

Director: Albert Lamorisse
Guión:  Albert Lamorisse
Música: Maurice Le Roux
Fotografía: Edmond Séchan

Reparto:  Pascal Lamorisse, Sabine Lamorisse, Michel Pezin, Georges Sellier, René Marion

Premios:
-Oscar: Mejor guión original
-Palma de oro en Cannes, al mejor cortometraje
-Círculo de Críticos de Nueva York: Nominada a Mejor película extranjera
-National Board of Review: Mejor film extranjero
-Prix Louis Delluc
-Decade Educational Film Award, Mejor Película






En el barrio de Montmartre y bajo las brumas que despiertan a la Ciudad de la Luz, un niño encuentra un globo en una farola. Desde ese mismo instante se crea una amistad inmensa, en donde niño y globo no pueden estar separados. 

Bajo esta premisa, asistimos a las peripecias de estos dos personajes. El niño realiza su vida cotidiana. Va a la escuela, monta en el tranvía, acude a la iglesia, todo ello con su amigo inseparable, el globo. 

Un mediometraje de poco más de treinta minutos en donde podemos apreciar un grito a la libertad enorme. Una preciosa historia repleta de simbolismo, en un París gris y taciturno, en donde el color rojo del globo se hace protagonista destacando de manera sobre todo lo demás. 



el globo rojo


Desde el momento de su encuentro, por cierto ¿quién encuentra a quien?, se crea un lazo de amistad tremendo.


Un grado de dependencia del uno sobre el otro, una clase de pacto que ellos no van a romper. Cuando se necesiten ambos estarán.





Son varios los grandes momentos en donde el globo al ser desplazado o rechazado por las demás personas aguarda impaciente a su amigo. Le echan de casa, el globo espera fuera de la ventana. No puede entrar a la escuela, el globo se queda fuera esperando el final de las clases. 
En otra ocasión es el propio globo el que fuerza al niño. Estupendo el momento en donde entra a la iglesia "al rescate" y ambos salen disparados de ella. 
Tan solo un momento dubitativo, y es cuando se cruza con otro globo de color azul. Y es que la carne es débil, tanto para humanos, como para globos...


Albert Lamorisse y El Globo Rojo.

Realizada con una sencillez pasmosa, el director consigue una película única que es mucho más que ese paseo del niño por las calles de París. Su historia acaba siendo una tremenda reflexión sobre la amistad y sobre todo hacia la  libertad. 
Es significativo, como siendo amigos inseparables, el globo no quiere ir de la mano del niño. Prefiere ser libre y acompañarle a su lado. No quiere ser una posesión sin más.

Lamorisse rueda la película de forma magistral. Con una gran puesta en escena, toda la parte final es excelente. El asedio al niño y al globo por parte de los demás niños es prodigiosa. La planificación de la emboscada por esos estrechos callejones, más bien parece un trhiller que un cuento como el que estamos viendo. 

Los últimos diez minutos son de un climax tremendo. Vamos a asistir a un linchamiento, a un "asesinato". 
La codicia, la envidia, el ser diferente, saca los más bajos instintos del ser humano. Una muerte dolorosa, que Lamorisse nos la muestra muy humana, antecesora de otra grande como la de HAL9000 en "2001, Odisea del Espacio" (1968) de Stanley Kubrick.  


el globo rojo

Significado de El Globo Rojo.

Bajo la tierna y divertida apariencia de un simple globo, se esconden otros significados que Lamorisse nos los muestra muy inteligentemente. 

Estamos en 1956 y no es casual el color rojo del globo. Es el final de la triste época del Macarhismo y su "caza" al comunista.
El globo es diferente, no acepta las reglas impuestas, esquiva la escuela y la iglesia, representa a lo prohibido y anhelado. Es un ser libre que no necesita de ataduras. 

Lógicamente también representa a la niñez. A esa infancia que a todos nos gustaría recuperar y que lamentablemente ya no volverá. Los sueños de un niño, que se ven rotos por el mundo que le rodea, pero Lamorisse se guarda un "as en la manga" y nos ofrece un final mágico e inolvidable, tiñendo el cielo de multitud de colores, en un vuelo maravilloso. 

Es curioso pero yendo mucho más allá, en distintas escenas me recuerda a la figura de Cristo. Un ser único y diferente. Y como tal mesías, no tiene cabida en este mundo establecido. De ahí su rechazo y persecución.  

Un mediometraje muy influyente, paradigma de la libertad y la infancia, prácticamente sin diálogos, tan sólo acompañado de la estupenda música de Maurice Le Roux.
Albert Lamorisse nos regaló una historia mágica y simbólica. Ah! y también el juego de mesa "Risk" del cual fue el creador. Sin dudar me quedo con la película. Seguro que una vez vista, te costará explotar algún globo. 
 


Película completa, El Globo Rojo.


Fuente: GolpeandoLaMesa


el globo rojo


el globo rojoel globo rojo


el globo rojoel globo rojo




el globo rojoel globo rojo

el globo rojo paul klee
Paul Klee. El globo rojo



Próximamente ...

To The Wonder, de Terrence Malick.

$
0
0

En su anterior película, la portentosa obra maestra, "El árbol de la vida" (2011), muchos espectadores abandonaron la sala antes del final de la proyección, o simplemente se indignaron ante tal propuesta. Confundidos por un cine totalmente a contracorriente, poético y tremendamente arriesgado, se encontraron con una película única, de uno de los directores más personales que nos ha dado la historia del cine.

Terrence Malick, lo ha vuelto a hacer. Sin llegar a esa cota de excelencia, "To the Wonder", se presenta como un complemento perfecto a su anterior obra. De nuevo una historia en permanente reflexión que nos habla del amor, de la fe y de nuestra existencia.

.
.

"Recién nacida. Abro los ojos. Me derrito. En la nocheeterna.Una chispa. Me sacastedela oscuridad.Merecogistede la tierra. Me hasdevuelto a la vida"



to the wonder

To the wonder. 2012

Director: Terrence Malick
Guión: Terrence Malick
Montaje: A. J. Edwards, Keith Fraase, Shane Hazen, Christopher Roldan, Mark Yoshikawa.
Fotografía: Emmanuel Lubezki
Música: Hanan Townshend

Reparto: Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams, Javier Bardem, Tatiana Chiline.







Desde su inicio, comprobamos que estamos ante una película diferente. La película carece de una narración común. Prácticamente sin diálogos, asistimos a unas bellísimas imágenes, con el complemento perfecto de una reflexiva voz en off que nos transportaen este viaje de portentosa sinfonía visual. 

Paisajes que nos remiten a lo primitivo, al inicio de la vida. Personajes que deambulan como fantasmas, aturdidos, contemplando su propia existencia.


Terrence Malick vuelve a realizar un ejercicio audiovisual excelente, en donde el montaje se hace mayúsculo, convirtiéndose en el alma de la película. Juega con unas magníficas elipsis, que se inician en el simbólico Monte Saint-Michel, inicio de un amor, hasta la última imagen, en el mismo monte, lejana, inalcanzable, como el amor que se ha perdido. Un amor que que se hace nuestro, que nos posee, porque "el amor nos ama".

Ese camino hacia la maravilla, que hace referencia el título, está lleno de silencios. Se hace especialmente manifiesto en Neil, el personaje que interpreta Ben Affleck. Un tipo prácticamente "mudo". Apenas sale alguna palabra por su boca, siendo el detonante del fracaso de cualquier relación. 
Luego está elsilencio de Dios que atormenta al padre Quintana. Un excelente Javier Bardem, busca señales de su salvador. Preguntas sin respuesta que solo el afecto hacia el dolor y la enfermedad hacen que pueda mantener su fe y amor. 

to the wonder to the wonder


El cine de Terrence Malick es diferente. Crea mucha controversia alrededor suyo. Un director cargado de misterio, un J.D. Salinger cinematográfico, siempre esquivando a la publicidad, a los medios, prácticamente sin fotos ni entrevistas. 
Sus rodajes son inexpugnables. Los actores no tienen acceso al guión completo. Tan sólo las páginas que vayan a rodar en el día. Prescinde de un texto convencional para transmitir a sus actores un grado de sentimiento y de interactuación con el entorno y la naturaleza. Un esfuerzo notable hasta para el mejor de los actores. Ser ellos mismos con las ideas del director, sin guión, tiene que ser un reto muy importante. 
 
En una de las entrevistas a Ben Affleck sobre Terrence Malick, el actor contestó:
"Fue como empezar a aprender de nuevo como actor, porque Terry (Malick) usa a los actores de un modo diferente. Tiene la cámara sobre ti y luego se va a enfocar un árbol, y piensas: “¿qué es más importante aquí, el árbol o yo?”. Pero no se lo preguntas, porque no quieres saber la respuesta"

Luego en la sala de montaje, es donde se forja realmente la película. Inserta sus pensamientos, las reflexiones y los monólogos interiores que escuchamos en la voz en off. Va componiendo y encadenando las imágenes con esa voz, con los diferentes sonidos de la naturaleza y con la excelente banda sonora que utiliza. El resultado es, una sinfonía sólo al alcance de los más grandes. 

A raíz de su anterior trabajo y con la realización de este, se confirma el camino poético de su obra. Compone sus películas como un gran pintor, no da brochazos, sino que realiza el más exquisito de los lienzos posibles. 

to the wonder





Terrence Malick y la religión.

"Deseamos vivirdentro de laseguridad delas leyes.Tememosque elegir. Jesús insisteen la elección. Lo único quecondena con toda firmezaes evitarla elección. Elegir es comprometerse. Y comprometerse es correr el riesgo. Es correr el riesgo del fracaso, el riesgo del pecado, el riesgode la traición.PeroJesús puedehacer frente atodo eso.El perdónnuncanos lo niega. El hombre quecomete un errorpuede arrepentirse. Pero el hombreque duda, que no hace nada, que entierra sutalento en la tierra, con él,no puede hacer nada"

 
Excelente y muy personal, como realiza su particular ejercicio sobre la religión y la fe. Nada es casual en la película.
Los tres personajes de la película, bien podrían padre, hijo y espíritu santo. La santísima trinidad en busca de su camino.
También el diablo está presente. Una mujer, de la cual no sabemos nada de ella, se presenta de negro riguroso para tentar a Marina.  “La vida es solo sueño. Vete. Deja a Neil. Se libre. Haz lo que quieras”.

El amor es luminoso, pero cuando es cruel nos sumerge en su purgatorio personal, gris, lleno de máquinas, barro y contaminación.

 "Ustedes dicen, Cristo dijo esto, Cristo dijo aquello, ¿Ustedes que dicen? Y lo que dicen, ¿viene desde lo profundo de Dios? Contesten eso. Qué hay de Dios en cada mujer, en cada hombre. Conózcanse los unos a los otros en ese amor que nunca cambia"

Tres personajes en crisis existencial que realizan preguntas sin respuesta.
La naturaleza, imprescindible en toda la obra del director, les reclama, les habla. Muy presente en todo el film, sobre todo en el terreno rural, el americano, como en la fascinante escena de los búfalos.


to the wonder


Aquél que acusa a Malick de ser pretencioso, aquí tiene otra razón para ello. Es una cualidad que no puede esquivar. Pero esta pretenciosidad manifiesta, está realizada de tal manera que solo a los grandes se le permite esta licencia.
Sus películas son saltos al vacío y sin red. "To the wonder", es una de ellas, y seguro generará muchas más opiniones en contra que a favor. 
La trascendetalidad que busca Malick puede indignar a más de uno, pero es lo que hay. Malick es honesto consigo mismo y no engaña a nadie. 

Una película que nos habla de lo humano, de lo terrenal sobre lo divino. Preguntas y más preguntas para entender a la persona y a sus sentimientos.



Intérpretes de To The Wonder.

Si el mensaje, la reflexión y dirección de Malick alcanza cotas de gran maestría, lamentablemente, el personaje de Ben Affleck no está a la altura del conjunto. Parece perdido, al igual que lo puede estar su personaje. No nos transmite ningún dolor, ni amor. Es el mismo rostro de siempre, impasible. 

En el lado opuesto está Javier Bardem. Magistralmente, nos muestra como es el camino tan resquebrajado de la fe. Él busca el camino hacia Cristo y también pregona otro amor, el que forma parte de Dios. Porque sin la fe, el amor está expuesto al fracaso. 


"El amor no es sólo un sentimiento. El amor es un deber. Ustedes deben amar. El amor es una orden. Y ustedes dicen, “No puedo darle órdenes a mis emociones, ellas van y vienen como nubes”. Y a eso, Cristo dice, Ustedes deben amar, así les guste o no. Ustedes temen que su amor haya muerto. Tal vez está esperando ser transformado en algo trascendental"
 “Que nuestras vidas solo puedan ser reflejo de tu luz”

En la parte femenina, la película triunfa totalmente. 
Marina es una bella y estupenda Olga Kurylenko. Ella es el motor de la película. Enamoradiza, es la más perdida de todas. Sus reflexiones en off, son el hilo conductor del film. Una actriz que tiene una especial comunión con la cámara, un rostro que se deja querer. 
Luego está Jane. Aparece para aliviar las penas, pero también para crear otras. Magnífico el personaje interpretado por Raquel McAdams. La película se vuelve muy grande cuando aparece ella. Su relación con Neil es un momento que nos recuerda a aquel lejano Terrence Malick de "Malas Tierras" (1973) o "Días del cielo" (1978). 

 "Encuentro a dos mujeres dentro de mí. Una llena de amor por ti. La otra, me arrastra hacia la tierra"

to the wonder

Visualmente extraordinaria, el trabajo de fotografía del mexicano Emmanuel Lubezki es asombroso. "El Chivo" (así es su apodo), un habitual de Alfonso Cuarón, está llamado a ser uno de los grandes.
.
.
.

To the wonder es un fascinante viaje metafórico hacia la maravilla. Espiritual y sombrío, lleno de duda y reflexión, que busca un sentido a la vida, al porqué de la felicidad, a la tristeza y destrucción del amor, a la pasión, a la fe y finalmente a la existencia. 


"Midulce amor. Por fin. Mi esperanza.Comoyo os he amado..."


to the wonderto the wonder


to the wonderto the wonder


to the wonder

to the wonder

to the wonder


to the wonder



to the wonder

to the wonderto the wonder




Homeland. Entrevista a Carrie Mathison.

$
0
0


16:00 horas, Carrie es puntual, incluso ha venido antes. Ha volado desde Langley -Virginia-.
Perfectamente vestida y perfumada, se sienta y se atusa el pelo. La veo segura e impaciente ante nuestra entrevista.

homeland


-C.Noodles: Buenas tardes Carrie, espero que no traigas ningún micrófono oculto, jajaja... Es broma. Me he permitido traerte una copa de tu vino favorito. 
-Carrie: Muchas gracias, Noodles. Un buen vino nunca lo rechazo
-C.Noodles: ¿Te das cuenta de todo el follón que has montado con tu relación con Brody? ¡Tienes enganchado a miles de espectadores! 
-Carrie: Bueno ya sabes que no me gusta dejar nada sospechoso sin investigar. Mi sexto sentido dice que hay algo detrás de esa historia. No me creo nada de lo que ha contado Brody. Es un claro peligro para nuestra nación. Además tiene un morbo tremendo...
-C.Noodles: Uy! ¿Eso quiere decir que hay algo más?
-Carrie: Pues ya lo veréis. El caso es que me gusta meterme donde no me llaman y os avanzo que va a ver muchas sorpresas. 
-C.Noodles: Vaya, vaya, cuéntanos algo más de Brody.
-Carrie: Pues es un tipo que genera tanto, odios como amores. Tiene una familia a la que va a ser difícil recuperar. Un personaje con varias caras, americano pero que reza al Islam, y que cuenta con una venganza personal muy importante. 
-C. Noodles: Me gusta mucho Nicholas Brody. La mezcla de marine estadounidense con Oriente Medio, hace de él uno de los mejores personajes que hemos visto en la pequeña pantalla. Es tan ambigüo, que llegamos a entender esa relación entre el Islam y los Estados Unidos. Pero, ¿y de los demás, por ejemplo Saul Berenson?
-Carrie: Ahh, Saul. Fue quien me reclutó para la CIA y es como mi padre dentro de ella. Nos queremos y nos respetamos, es mi principal valedor. 
-C. Noodles: ¿Sabes que en otra vida fue Iñigo Montoya?

<Carrie pone una de sus famosas caras de asombro...>

-C.Noodles: "Hola soy Iñigo Montoya, tu mataste a mi padre, preparaté para morir".. 

<Carrie bebe el vino blanco de un solo trago...>

-C.Noodles: Mmm, seguiremos en la CIA. Saul es uno de los personajes que más gustan a los espectadores. Su honradez, su veteranía y saber estar, hacen que sea especial dentro de toda la trama. Un hombre que solo vive para el trabajo, incluso no pudiendo tener a su amor cerca de él. Un personaje convincente y algo triste. 
-Carrie: Es verdad, Saul es diferente dentro de todo el entramado de la CIA. Lo tiene todo para dirigirla, quien sabe si en el futuro...

homeland

-C. Noodles: Tengo que preguntarte por David Estes...
-Carrie: No quiero contar mucho, pero no hay que fiarse nada de él.
-C. Noodles: Pero tuviste una relación, la cual no vemos en la serie, que incluso acabó con su matrimonio.
-Carrie: Soy algo difícil, y él es un hombre sin escrúpulos. No creo que caiga nada bien a los espectadores. 
-C. Noodles: No, la verdad es que no. Notamos que no es de fiar, además que no te trata nada bien. 
-Carrie: Ya comprobaréis "lo bueno que es".

<Veo a Carrie algo nerviosa con la pregunta sobre David Estes. Le sirvo otra copa de vino..>

-C. Noodles: Hablemos de ti. Eres de los personajes femeninos más potentes de los últimos años. ¡Una auténtica heroína!
-Carrie: ¡Para nada! Solo hago mi trabajo, soy muy cabezota y creo en mi sexto sentido. 
-C. Noodles: Sí, pero aparte de realizar un magnífico trabajo, tu vida personal es tremenda. Bebedora, atrevida con el sexo, por no hablar de tu trastorno bipolar y tu adicción a la clozapina.
-Carrie: Todos tenemos nuestros secretos y defectos. Me gusta tomarme mis copas, echar un buen polvo, en definitiva intentar olvidar el estres del trabajo. Mi enfermedad es lo que más me preocupa. 
-C. Noodles: Eres un personaje muy rico en matices. Ya solo con tu presentación tan inusual en el baño de tu casa.. ahí nos ganastes a todos. Incluído a los del Globo de Oro, felicidades.
-Carrie: Muchas gracias. Iba con prisa y una ducha no me daba tiempo.
-C. Noodles: Nada, nada, mujer, es una escena antológica. Intriga, amor, política, Homeland tiene todos los ingredientes para tenernos pegados al sofá de nuestra casa. ¿Qué episodio no nos debemos perder?
-Carrie: Uff, es difícil, diría que todos, pero especialmente me gustan los primeros de la segunda temporada.
-C. Noodles: Ohh, a mi también. Me parecen de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Son pequeñas películas llenas de tensión y emoción. Realmente extraordinarios. Yo me quedo con estos y con todos, y no puedo olvidar el final de la segunda temporada.
-Carrie: Tremendo, tremendo.
-C.Noodles: No desvelemos nada. ¿La tercera temporada para cuando?
-Carrie: Está prevista para septiembre de este año. 
-C. Noodles: ¿Seguiremos disfrutando de este guión en donde nada es lo que parece, con sus complejos personajes y su historia llena de suspense?
-Carrie: Por supuesto, Homeland es tensión en cada fotograma. 
-C. Noodles: Y que me dice de Obama. ¿Sabe que es una de sus series favoritas?
-Carrie: Sí, así nos lo hizo saber. Mientras su mujer, Michelle, juega al tenis, él en su despacho disfruta de los episodios. Creo que su personajes favorito es Brody.
-C. Noodles: No tiene mal gusto. Otro de sus personajes favoritos fue Omar de la inmensa The Wire.


homeland

C. Noodles: ¿Sabes lo que más me gusta de Homeland? Que ofrece lo que el espectador desea. Es destacable la velocidad con que se desarrollan los episodios. No deja nada pendiente, no hay que esperar demasiado para obtener las respuestas, la historia avanza con una ritmo tremendo, incorporando nuevas tramas y nuevas sorpresas. Todo esto es la clave de su éxito.
-Carrie: Gracias. ¿Otra copa de vino podría ser?


<No me he dado cuenta y ya ha bebido la segunda..>

-C. Noodles: Por supuesto. Y que me dices de la paranoia sobre el terrorismo. Después del fatídico 11-S, la sociedad sigue estando en guardia, pero aparte del peligro de Oriente Medio, la serie refleja muy bien a cierta clase política que sigue alimentando ese miedo. Incluso vemos que el mismo gobierno es duramente criticado por ciertos actos que provocan la reacción violenta del Islam hacia Occidente. Homeland, no se posiciona claramente de la parte americana. Incluso Abu Nazir, siendo un terrorista y asesino, no es plasmado tan duramente como debiera. Toda esta ambigüedad es un éxito de los guionistas.
-Carrie: Abu Nazir, Abu Nazir, .. me suena.

<Sonrisa picarona de Carrie. ¿Me estará engatusando?>

-C. Noodles: Por último, ¿qué te deparará el futuro? ¿Seguirás en Langley? ¿En Oriente Medio? ¿En Canadá?
-Carrie: Quien sabe donde acabaré. He luchado mucho por mi trabajo, pero la aparición de Brody ha sido muy fuerte. ¿La CIA o la cabaña en el lago? Ya lo veremos. 
-C. Noodles: Un verdadero placer Carrie, nos vemos en la tercera temporada. Gracias por tu presencia y permíteme regalarte este disco Miles Davis que seguro te gusta.
-Carrie: Oh, el gran Davis! Muchas gracias y hasta siempre.

Carrie se levanta, apura su copa y desaparece. Tan inquieta como la vemos en Homeland. Con un físico especial, atisbo en ella su doble personalidad. Seguro que le espera otra temporada tan intensa como las dos anteriores. 


homeland

.
.
.

Esta ficticia, y espero que divertida entrevista, es una excusa más para recomendar la serie Homeland.
Avalada por las grandes críticas recibidas, la puedes disfrutar enCuatro cada miércoles. En ella encontrarás, una serie de excelente factura, con un guión poderoso y sobre todo repleta de grandes personajes. Si no quieres esperar la puedes encontrar en VOSE, busca, busca, y te "despachas" las dos temporadas del tirón. Por último ten cuidado, crea adicción.


Personajes de Homeland


homeland


Nicholas Brody (Damien Lewis). 

Marine de los Estados Unidos, tras ocho años de cautiverio es encontrado en Irak. Vuelve a casa como un héroe, pero quien sabe lo que esconde detrás. Dejó una mujer y dos hijos, a los cuales no será fácil recuperar.








homeland

Carrie Mathison (Claire Danes).

Trabaja en la CIA y es experta en terrorismo. Su vida personal no es nada fácil, con varias aventuras amorosas, sufre de un desorden bipolar. Su obsesión es un lider de Al-Qaeda, Abu Nazir, y también Nicholas Brody.





homeland

Saul Berenson (Mandy Patinkin) 

Es el principal valedor de Carrie en la CIA. Lleva más de media vida dedicada a su trabajo. Es un tipo honesto y reservado, que lamentablemente no puede disfrutar de su vida privada.





homeland

David Estes (David Harewwod) 

Es el jefe del departamento de Antiterrorismo. Es un tipo ambicioso y sin escrúpulos. Mantuvo una relación con Carrie que le costó su matrimonio. Por este motivo se la tiene jurada a Carrie. Es uno de los hombres fuertes dentro de la Casa Blanca.




homeland


Abu Nazir (Nabi Negahban) 

Es el Bin Laden de la serie. El objetivo principal de Carrie y de la agencia. Es el lider de los yihaidistas islamicos, y no tiene problema para introducirse en los Estados Unidos. Es el miedo y el terror a un nuevo ataque terrorista.











homeland

Jessica Brody (Morena Baccarin) 

La mujer de Brody. Después de dar por desaparecido a su marido, inició una relación con el mejor amigo de este, el Capitán Mike Faber.
Con el regreso de Brody intentará reaunudar su matrimonio.




homeland

Mike Faber (Diego Klattenhoff) 

Mike es un ejemplar marine y el mejor amigo de Brody. Está enamorado de Jessica y tiene que esconder sus sentimientos ante la llegada de su amigo. Honesto, sería un buen padre para los hijos de Brody y Jessica. 




 
.
.
.
 
 "¿Por qué asesinar a un hombre cuando puedes matar a una idea?"


homeland

homeland






Próximamente... Cine-On.

$
0
0



Después de unos días de misterio es hora de desvelar un nuevo nacimiento. 

¡Cuántas veces has oído hablar de esa película! Sí, ¡la que no llega a tus cines! Escuchas maravillas de ella, y por supuesto la tienes que ver.


Como nos apasiona el cine y no queremos perdernos ninguna historia, ha nacido Cine-On, un Festival Blogger de Cine Inédito On-Line, que tiene como principal objetivo el disfrute de muchos títulos que no han conseguido la distribución en nuestro país. 

Si quieres disfrutar del buen cine, descubrir nuevas joyas, y además ser partícipe del propio Festival, este es tu sitio. Si quieres saber más haz click aquí  

  



Festival Cine-On. Entrevista: David Amorós.

$
0
0


El 6 de junio comienza la primera edición de Cine-On, Festival Online de Cine Inédito.
Nace con mucha ilusión y con el objetivo de difundir el cine que no encontramos en nuestras pantallas.
Hasta el 7 de julio, podremos disfrutar con sus títulos programados.

Nos encontramos con su director, David Amorós, de Lost Highway Blog, un gran apasionado del cine, que nos va a contar como es este nuevo Festival.


cine-on. david amorós
¿Sueñan los humanos con marcianos cinéfilos?
-Hola David, ¿como surge la idea de organizar un Festival Online?

Bueno, supongo que alguno de vosotros conocisteis el Festival Pirata de Cine Asiático que realicé el año pasado en mi blog. Una locura que hice con ilusión pero de manera muy improvisada. Tuvo un cierto éxito, al menos en un círculo reducido pero entusiasta. Pero me causó mucho trabajo y no tenía muy claro si repetirlo este año. Comentándolo con los amigos blogueros de Después de 1984, Cine Latino y Asia Cine en el pasado Festival de Sitges, se ofrecieron a prestarme ayuda si era necesario, pero consideraban que el festival debía seguir. Entonces, hablando, la verdad es que no recuerdo si por iniciativa mía o de alguno de ellos, se comentó la posibilidad de hacer algo entre todos y darle una dimensión más profesional. Es decir, todo más preparado, menos improvisado y con mucho más tiempo. Desde entonces se decidió que haríamos algo juntos. Y lo que ha surgido tras meses de charlas y trabajo ha sido el Cine-On que ahora os empezamos a mostrar


-En líneas generales, ¿con qué Festival nos vamos a encontrar? Y ¿Cuáles son sus señas de identidad?

Nos vamos a encontrar 32 películas: una inauguración, una clausura y 30 distribuidas en cinco secciones, cada sección de las cuales ha programado uno de nosotros. Queremos acercar al público películas producidas entre el año 2010 y el 2013, no estrenadas en salas de nuestro país y que no tengan de momento distribución.
No queremos fomentar la piratería. Es más, además de descartar en la selección de films cualquier película que se vaya a estrenar, si alguna de las películas la tiene alguna plataforma de cine online, como Filmin, vamos a promocionar su visionado. Pero claro, en muchos casos no será posible, e intentaremos buscar otras maneras para que se pueda disfrutar de la película. Por encima de todo está el derecho a la cultura.
La intención del festival es dar a conocer títulos, que sin distribución, son inaccesibles para el público. Para cualquier consulta estaremos a disposición en el correo del festival: info@cine-on.net


-¿Qué criterio habéis seguido para seleccionar las películas?

Pues cada programador ha visto montones de películas específicas según la temática de su sección y ha elegido a su manera. En gran parte según sus gustos, pero también intentando encontrar cintas que puedan gustar a un potencial espectador. Lo que sí se ha intentado es dar un poco de variedad temática, genérica y geográfica al conjunto del festival. Y también, pese a que algún título será muy conocido, buscar películas inéditas que no sean demasiado conocidas por el inquieto público bloguero, descartando muchas grandes películas que casi todos los que leemos esta entrevista ya conocemos y en muchos casos, ya hemos visto.
De todas formas, cada programador escribirá un texto de su sección, con sus intenciones sobre la misma y supongo que allí quedaran más claros los procesos de selección de cada uno de nosotros.


-Estoy seguro que las cinco secciones son tremendamente atractivas. ¿Nos puedes avanzar de qué trata cada una?

Aparte de la inauguración y clausura, tenemos una Sección Oficial compuesta de 10 películas, un poco la madre de todas, cine de cualquier lugar y género que se considere digno de figurar en esta sección, que por otro lado ha buscado de dar un poco de empaque incluyendo  algunos nombres propios, de forma más notoria que en las otras secciones.
Luego hay cuatro secciones más. Una de cine asiático, otra de cine latino, una de cine documental y una última con ópera primas y segundas películas de directores prometedores.


-¿Quiénes son Cine-On?

En una primera instancia el festival lo concebimos Daniel Gálvez de Cine Latino, John Prskalo de Asia Cine, Xavi Lezcano y Josep Machado de Después de 1984  y Sandra Mantas y yo mismo, de Lost Highway Blog.
En una segunda fase han entrado a colaborar con nosotros en la definición del festival y en montones de tareas Fabio de Minicis de Fabio Book, Jona de Slacker y Antonio GM de Ciudadano Noodles, creo que éste último quizás te suene…
Los créditos completos, con el trabajo de cada uno, están en el primer post de la web del Festival.


-Varios de los títulos han conseguido premios y el reconocimiento de la crítica, pero luego es prácticamente imposible que se puedan ver comercialmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Difieren mucho los gustos entre la crítica y el gran público, o  el problema es de las distribuidoras al apostar por el cine más comercial?

Bueno, es obvio que los gustos del público mayoritario a veces no son demasiado exquisitos. Muchas de las cintas galardonadas por una minoría cinéfila son luego apreciadas solo por esa minoría, así que su estreno en salas se puede antojar un fracaso de público, y por tanto económico, para distribuidoras que tienden a apostar por lo fácil. De todas formas en un mundo en que se realizan miles de películas, es normal que muchas producciones se pierdan por el camino. Por suerte de unos años aquí tenemos Internet para recuperarlas. En realidad, el verdadero drama, más que en las grandes ciudades (sobre todo Barcelona y Madrid) ocurre en otras zonas de España donde ni tan solo llegan las películas que sí se distribuyen comercialmente en nuestro país. Yo considero que en unos tiempos tan cambiantes, donde la forma de ver cine está transformándose,  se debería ser más abierto de miras y tener visión de futuro y hacer cambios estructurales en la difusión de cine. Pero bueno, supongo que tampoco es nada fácil.


-¿Con qué título inaugura el Festival?

Pues hemos decidido inaugurar con un título que cumple tres de las características que queríamos tuviese el título inaugural. Primero, obviamente, calidad, segundo que fuese una cinta bastante accesible para todo tipo de público y en tercer lugar, que fuese optimista. Ya habrá luego tiempo durante el festival de ver el cine que no puede ni debe eludir los tiempos que corren.
El título en cuestión es una fantástica comedia romántica indie con toques de ciencia ficción titulada Safety Not guaranteed




-¿Nos puedes avanzar alguna confirmación más?

Pues algo te avanzaré, ¿no?
Dentro de la Sección Oficial nos encontraremos una cinta española que ha causado gran revuelo en el circuito de festivales y alternativo como es Diamond Flash, la ópera prima de Carlos Vermut. Luego algunos otros títulos más que te puedo avanzar son, El último Elvis, Buddha Mountain, Catfish, o Tabloid.


-¿Para cuándo la programación definitiva?

El domingo 26 de mayo, es decir, en dos semanas y poco, daremos a conocer la programación completa.


-Dentro del Festival hay una sección dedicada al documental. ¿Qué importancia tiene este género en los últimos años?

Pues la verdad es que estamos en un momento de auge para el cine documental. Ya hace años que a nivel crítico y muy cinéfilo el género está teniendo mucha presencia en listados de lo mejor del año, reivindicaciones y festivales. No hace mucho San Sebastián le dedicó una retrospectiva al documental contemporáneo, por ejemplo. Pero es cierto que en los últimos meses, incluso está rompiendo esa barrera de invisibilidad con el público, que hasta hace poco parecía muy reacio a ver documentales en cine. Y es que el género documental, ahora,  destila creatividad, tanto o más que el cine de ficción. Y muchos directores grandes se han apuntado al carro también, acabándole de dar el prestigio definitivo. Creo que es el género del futuro inmediato. Por varias cosas, por los tiempos que corren, por los presupuestos, por los nuevos formatos que con un poco de talento permiten a cualquiera hacer un documental digno, etc…
Y además, títulos como la fantástica "Searching for  Sugar Man"demuestran que el cine documental puede funcionar en taquilla y que aquella idea de documental de temática social y muy funcional, cada vez se asemeja menos a la gran mayoría de cine documental que se realiza. Tendréis una muestra del nivel, la variedad y este cambio del género en este festival. Podréis comprobarlo de primera mano con cinco películas sensacionales.



cine-on. diamond flash

-“Diamond Flash” en la Sección Oficial. ¿Qué pasa con nuestro cine? El llamado cine independiente español, ¿es por iniciativa propia, o es la industria la que crea estos títulos “malditos”?

Bueno, yo tuve la suerte de asistir al pase de Diamond Flash en el festival D’A de Barcelona el año pasado y Carlos Vermut nos dio una charla posterior al visionado. En este caso comentó que su intención era hacer una película, pero la falta de presupuesto le hacía ver claro que de realizarla tendría deficiencias serias. Así que le quedaban dos opciones, o echarse para atrás o lanzarse al vacío pese al muy poco dinero del que disponía. Obviamente y para nuestro disfrute optó por la segunda. Así que rodó en circunstancias precarias en algunos casos, en casa de sus padres, en localizaciones de propiedades de amigos y con un equipo muy reducido. Lo que ocurre es que el tío tiene talento y le salió genial. Digamos que Diamond Flash es underground por obligación. De la misma manera hay una creciente industria de títulos españoles de muy poco presupuesto, al margen de la industria, que llega a un número de público muy reducido pero que permite a sus creadores disponer de libertad creativa absoluta. Hay un festival online que celebró en marzo su segunda edición, Márgenes, que ofrece una amplia muestra de este tipo de cine nacional. Os recomiendo que estéis atentos a la próxima edición si os interesa el tema.
Creo que en general, en una industria española cada vez más difícil, va a haber un buen número de títulos muy independientes, malditos como tú dices, que por norma lo van a ser por obligación, aunque también puede haber el que prefiera serlo, al margen de todo, incluso de presiones. Iremos viendo, pero se abre un camino interesante y alternativo en nuestra industria que es muy probable que acabe influenciando de alguna manera al cine más convencional.


-¿Cuál sería la rareza o la película llamada a ser de culto del Festival?

Bueno, bueno, C. Noodles, me quieres estirar de la lengua para que te vaya avanzando títulos, ¿verdad? Mira, por ejemplo Diamond Flash sin duda es ya un título de culto, conocido por pocos y venerado por alguno de estos pocos, mientras la gran mayoría ni sabe de su existencia y una parte de público que la ha visto lo encuentra infame. Más o menos eso es un título de culto. Pero venga, también te voy a avanzar uno de los títulos llamados a ser de culto del festival, Antiviral, la ópera prima de Brandon Cronenberg, hijo del gran David, que toma los caminos de la nueva carne que su padre emprendió hace años y nos sirve una película muy estética y muy suicida que sin duda, de aquí unos años, saldrá en los libros de cine de culto sí o sí.
Y alguna cosilla más tendremos. ¿Alguien conoce la trilogía de ese provocador llamado Ulrich Seidl? Pues preparaos, porque la polémica va a estar servida con esas mujeres maduras que buscan sexo con keniatas jóvenes en Paradise: Liebe (Paradise: Love)…


-Te lanzo una envenenada, ¿se puede hablar de cultura en España?

Buff, vaya preguntita. Si te refieres a nivel consumo de los españoles yo entiendo que sí. Aunque seguro que de una cultura minoritaria en el aspecto más amplio y diverso de la misma. Pero no es tan fácil definir cultura. Un ejemplo, ¿son las series que están reventando los shares como Juego de Tronoso Homeland cultura? Claro que sí. Entonces digamos que la gran mayoría de españoles de una forma u otra consumen algo de cultura, aunque como digo muy específica. Pocos serán los que visiten museos, cultiven la cultura gastronómica, vean cine y teatro de diferentes géneros e intenciones, etc, etc, pero de una forma u otra la cultura está al alcance de todos y aunque menos de los deseados, sí que hay gente que la disfruta y la consume.
Si te refieres a hablar de cultura a nivel estructural, la cosa ya está más complicada. Es obvio que en España hay gente que se dedica a la cultura, pero las situaciones económicas, el IVA, y los muchos impedimentos que el Estado pone a la cultura en estos momentos le están pasando factura. Uno de los últimos dramáticos efectos de todo ello ha sido el anuncio del cierre inminente de Alta Films. Y además, la cultura pasa a un segundo término en tiempos de crisis, no solo a nivel presupuestario, sino a nivel de prioridades de los ciudadanos. Todo ello, con un país ya algo analfabeto en temas culturales y la sospecha que desde algunos sectores no interesa alimentar a las masas con cultura sino con otras cosas menos peligrosas, sin duda el momento es complejo. Pero mira, no sé bien el porqué pero soy optimista. Tenemos que salir más fuertes en todos los aspectos de este momento, porque si no lo llevamos claro. Y espero que la cultura, al final, tras esta especie de ruta por el desierto, también salga refortalecida.


-¿Qué tienen que hacer los seguidores del Festival para acceder a los títulos?

Pues en principio, dejaremos un enlace directo para todas aquellas películas que se puedan ver por alguna plataforma, y uno indirecto a páginas que nos remiten a otro tipo de enlaces. De todas formas, cualquier problema, tanto en éste como en cualquier otro asunto referente al funcionamiento del festival, nos pueden escribir al correo info@cine-on.net y Sandra les contestará amablemente cualquier duda de cualquier tema del festival.


-Háblanos de los Jurados. Queréis contar con la participación del público bloguero para las creaciones de los mismos. El que quiera participar, ¿qué es lo que tiene que hacer?

Pues tienen que enviar un correo a info@cine-on.netcon el asunto “Jurado de cine-on” y confirmar que quiere participar en esta aventura. Desde allí se gestionará a que sección va cada uno de los voluntarios (si alguien tiene mucho interés en formar parte de una sección concreta que lo indique en el correo y se verá si se puede ubicar allí o no, según la demanda) y se les indicará el funcionamiento específico de su jurado según su sección. Esperamos que, como el año pasado en el Festival Pirata de Cine Asiático, la gente se apunte a colaborar en los jurados y hagamos de este festival una fiesta participativa de todos los cinéfilos y blogueros.



-Plataformas online donde disfrutar de un título como y cuando quieras. ¿Qué opinas de esta nueva manera de ver películas? ¿Estamos ante el futuro y el cine ha muerto?

Pues espero que el cine en pantalla grande no haya muerto, aunque está herido de muerte sin duda. Yo creo que sin renunciar para nada a las salas que algunos tanto amamos y que espero sigan funcionando siempre, sí que la industria debería dar un paso para promover y usar otros modos de difusión como las plataformas online, que pueden servir además a un gran número de público para acceder a títulos de forma legal que jamás se estrenarán en salas de sus pequeñas poblaciones. Hay que dar un paso adelante. Pero es todo complejo y además hay miedo a darlo. Pero con esta filosofía nos está yendo muy mal, así que necesitamos decisiones valientes.   


-Como fan del cine fantástico y terror, ¿como ves el género en la actualidad? ¿Alguna recomendación?

Pues distinguiría entre el género fantástico y el de terror. El género fantástico, sin duda muy amplio, creo que está en uno de los mejores momentos de su historia. Muchos directores utilizan la fantasía, o la ciencia ficción para hablar de los momentos actuales con originalidad y carácter. Se usa el género para divertir, pero también para plasmar miedos y distopías y amenazas que pueden venir del exterior o de nuestro propio interior. Por ejemplo, para no ir más lejos, muchas de las mejores películas de los últimos dos años tienen componentes fantásticos: Cosmopolis, Hugo, El caballo de Turín, Melancholia, Looper, Holy Motors, Chronicle, The Divide, Cisne negro, Medianoche en París, Super 8, Nunca me abandones, Eva, etc… Ejemplos diversos y que reflejan la buena salud y lo ecléctico del fantástico actual.
Como fan del cine de terror, lamento decir que dicho género está muy estancado. Si bien a finales de los noventa parecieron abrirse nuevos campos con películas realmente atractivas, la primera década del s.XXI se ha encargado de quemar y saturar estas tendencias que en los noventa parecían frescas y ahora necesitamos una nueva renovación. Tres películas muy claras para ejemplificar mi teoría podrían ser Scream, que de alguna manera reinventó el terror, pero muy autoreferencial, riéndose de sí misma pero sin renunciar al miedo, The Blair witch Project, que reinventó también (porque inventar es casi imposible) el mockumentary, el found footage y el cine de muy bajo presupuesto que usa la red como modo de difusión y The Ring, como ejemplo de una cinematografía oriental, sobre todo japonesa, que renovaba el terror y provocaba un mal rollo considerable en occidente. Poco más de una década después, las tres tendencias se han diluido en sub-productos que buscan aprovechar un tirón, cada vez más cuestionable.
Pero bueno, se pueden encontrar cosillas si se rastrea. Sobre todo en cine independiente. Lake Mungo o Absentia, o incluso The House of the Devil, que despierta odios y pasiones, me parecen cintas independientes muy recomendables. Y luego algunas de las que se han podido ver con cierto éxito en festivales los últimos años y que seguro ya conoceréis como Cabin in the Woods, Frontiere(s), Trick or treat, o la polémica y para mí sensacional The Lords of Salem, que se estrena ya, el 17 de mayo en salas.


-Existe el tópico que los que escribimos de cine somos cineastas frustrados. ¿Alguna vez te has planteado ir más allá y escribir o dirigir alguna película?

Pues pensarlo siempre lo piensas, pero te he de decir que en realidad lo que soy es crítico frustrado. Me encantaría ganarme la vida con ello, más que con escribir guiones o hacer cine, pero chico, no lo he conseguido, así que me gano la vida como puedo y escribo por amor al arte en mi blog. Qué le vamos a hacer…


-¿Como es el día a día de un cinéfilo? ¿Ves mucho cine a la semana? ¿Nos puedes recomendar una película de lo que llevamos de año?

La vida de un cinéfilo, con obligaciones laborales ajenas al mundo del cine, padre de familia y que vive en el extrarradio de la ciudad en la que trabaja es complicada y a veces frustrante.  Tuve mi época, en la década pasada, de consumidor masivo de cine, con quizás diez, doce, quince títulos a la semana. Y a veces más. Ahora veo lo que puedo. Si llego a cuatro o cinco en una semana es un súper éxito. Y por supuesto voy al cine siempre que puedo. Y compenso las semanas que puedo ver menos cine con las que me atiborro en los festivales.
Justo vuelvo, como algunos sabréis, de disfrutar del festival D’A de Barcelona de este año. Allí he visto una auténtica joya, Laurence Anyways, que se estrenará en salas el 21 de junio y que os recomiendo con contundencia y os pido por favor, que veáis en pantalla grande.



-El cartel del Festival es precioso y muy sugerente, ¿Cuéntanos un poco más de él?


Pues es un orgullo que Fabio de Minicis, un artista total que ha expuesto en el CCCB, uno de los museos más importantes de Barcelona y que ha sido entrevistado e incluso se han publicado monográficos sobre él en revistas de diseño muy importantes, haya colaborado altruistamente con nosotros y nos haya hecho un cartel tan especial.
La idea de un festival naciente, del mismo cine inédito y cierta iconografía como un rollo de película, una tecla play y ese naranja tan característico de blogger se han mezclado y batido en su cabeza hasta el resultado final, del que estamos muy orgullosos. Sin duda es un cartel sugerente y original. Todo un lujo que muchos festivales “convencionales” querrían para sí.





-Por último, ¿qué titular te gustaría leer una vez clausurado el Festival?

¿Quieres que te diga la verdad? Ni yo ni ningún otro miembro del festival tenemos más pretensión que compartir cine y opiniones con la gente cinéfila que atiborra la red. Así que me gustaría, que participase contra más gente mejor, pero sobre todo que aquella que lo hiciese, mucha o poca, lo pasase bien y tuviese ganas de que el año que viene volviésemos a hacer una segunda edición del festival. Que lográsemos contagiar parte del entusiasmo y emoción que te aseguro hemos puesto en el proyecto.
¿Un titular? Lo dejo en manos de los periodistas, ¿no?




David muchas gracias por tus palabras y sobre todo por explicarnos este Cine-on, al cual ya le quedan muy pocos días para ver la luz. Tiene todos los alicientes para captar toda nuestra atención, y quién sabe si dentro de diez años estaremos hablando de su X Aniversario.






.
.
.





COMING SOON...



Critica. Stoker, de Park Chan-wook.

$
0
0


Lo primero hay que preguntarte si viste el trailer. Si es así, y le disfrutaste, Stoker no te va a engañar. Pero ojo, porque lo que has visto resumido y con un montaje frenético va a variar. La película es diferente y no contiene ese ritmo tan excesivo. Stoker está rodada con elegancia y sin prisas.
Si ese adelanto que nos ofrecieron era bueno, el film en todo su conjunto lo es más. 

La primera película de Park Chan-wook en Hollywood no se parece a cualquier otra. El director sur-coreano ha rodado una personalísima película de suspense con su habitual magnetismo en sus imágenes. Una rareza deliciosamente malvada, que seguro no será del gusto de todos, pero es ahí donde radica su excelencia. Stoker no es el típico film de suspense, ni contiene sustos fáciles, ni derrocha hemoglobina. Al contrario es una sugerente, fascinante y siniestra historia que merece mucho más atención de la que se le está dando. 


stoker



STOKER. 2013



Director: Park Chan-wook
Guión: Wentworth Miller
Música: Clint Mansell
Fotografía: Chung-hoon Chung
Montaje: Nicolas De Toth


Reparto: Mia Wasikowska, Matthew Goode, Nicole Kidman, Jacki Weaver, Lucas Till, Delmot Mulroney, Ralph Brown. 









Existe una gran campaña de publicidad con esta película. En cualquier página o revista de cine tenemos en primer lugar la película de Park. Solo hace falta entrar en Filmaffinity, para comprobar que en los últimos días ocupa totalmente todo el perímetro de su página. 
Creo que la Fox ha visto que la película puede (y es así) no conectar con el espectador. En su primera semana ha ido directamente al sexto puesto de taquilla, muy lejos de la recaudación de los primeros puestos. 23370 espectadores han visto la película, pero me temo que esta pobre cifra va a ir disminuyendo a medida que pasen los días. Un ejemplo claro ha sido cuando la he visto..., me encontraba solo en la sala!! Eso sí, un auténtico lujo, todo el cine para mí.


Sinopsis. Stoker.

India Stoker pierde a su padre el mismo día de su dieciocho cumpleaños. Ahora le toca vivir sola con su madre, la cual nunca ha estado muy unida a ella, y sobre todo con una nueva aparición, el hermano de su padre, el tío Charlie, un personaje muy misterioso que hará que su vida ya no vuelva a ser la misma. 
Sobre el papel la historia no es muy original, pero la habilidad de Park para narrarla, hace de ella que desde el primer fotograma, con unos destacados títulos de crédito, asistamos a algo diferente. Un juego de miradas, de atrevimiento, suspense y morbo muy alejado del cine USA que normalmente nos llega. 



Park Chan-wook. El director de Old Boy en Hollywood.

Son pocos lo que no conocen al que posiblemente sea el director más mediático de todos los Coreanos. 
La "culpa" de todo ello la tiene un título mítico, la excelente "Old Boy" (2003). En aquel año, fuimos muchos los que nos sorprendimos con una película sencillamente brutal y muy original. Un film de culto con innumerables seguidores. Los avispados productores estadounidenses vieron en él una joya en bruto y decidieron, tiempo después, darle una oportunidad en "la tierra prometida"

La corta filmografía de Park es tremendamente interesante. Llamado el director de la venganza por su trilogía de Old Boy junto a "Sympahty for Mr. Vengeance" (2002) y "Sympathy for Lady Vengeance" (2005), es algo más que todo esto. Sin ir más lejos, una de sus mejores películas sigue siendo su ópera prima, la magnífica "Joint Security Area" (JSA 2000). 
Un director a contracorriente, que ya en su última película coreana "Thirst" (2009), nos ofrecía una extraña mezcla de vampiros y religión, con tintes de drama romántico. Un excesivo cóctel, genial e irregular.  

Afortunadamente su debut americano ha sido toda una sorpresa, ya que recupera el buen pulso narrativo y sobre todo mantiene su discurso y su fantástica forma de rodar. 


Park abandona la extrema violencia que le ha acompañado, para ofrecernos una película más pausada, rozando la frialdad absoluta. Stoker está realizada con una elegancia pasmosa. Una historia gótica y retorcida.


Ya no hay sangre tan explícita, pero seguimos con los mismos rasgos comunes de su obra. Amor y muerte unidos, los llamados lazos de sangre tan bellos como tortuosos. Sin olvidar los giros de guión marca de la casa, aquí no tan manifiestos, pero sí presentes hasta el estupendo broche final de la película.


stoker



Más allá del suspense, es la historia del despertar de una adolescente. El paso para convertirse en un adulto, en donde encuentra su verdadero ser.
El Mal puede residir en cualquiera, latente, tan solo hace falta una ayuda para que se muestra tal cual. Así en este caso, India Stoker va a asistir a un cambio radical en su vida, en donde el sexo va a ser otro de sus descubrimientos, el cual nosotros como espectadores lo comprobamos en dos fantásticas escenas. Una excitación inusual, un acto sexual en un piano, y la onanista escena de la ducha, con un montaje paralelo de la anterior violencia ocurrida. Un homenaje más a uno de sus directores fetiche, Alfred Hitchcock.

stoker


La sombra de una duda. Hitchcock y Park Chan-wook.

El mismo director habla claro sobre su admiración hacia el maestro Hitchcock. En Stoker hay dos homenajes muy explícitos a dos grandes obras maestras del director inglés, "La sombra de una duda" (1943) y "Psicosis" (1960).

El tío Charlie, aquí Matthew Goode y antes Joseph Cotten, dos personajes cínicos y encantadores que perturban a las adolescentes. El suspense llevado a cabo por este personaje, va más allá para recordarnos que no está nada lejos de Norman Bates. Incluso físicamente tiene un especial parecido con Anthony Perkins. 



Mia Wasikowska es India Stoker.

Stoker es oscura y morbosa, pero estos dos adjetivos no serían posibles sin su principal protagonista, Mia Wasikowska.
La actriz, la cual solo la recordaba de la estupenda "Jane Eyre" (2011) de Cary Fukunaga, realiza una excelente interpretación. Sin ser una actriz guapa, Park ha sacado todo lo mejor de ella, para transmitirnos una belleza muy tórrida y morbosa, a la vez de una presencia totalmente inquietante.


 Su hipnótica mirada nos cautiva, sus tentaciones nos divierten. 

Ya desde el estupendo comienzo nos atrapa. Su voz en off, su caminar en ese bosque, como una protagonista del mejor de los cuentos góticos. Sensacional su imagen curando su pie ante su "reflejo en piedra". Por cierto, y haciendo un inciso, es curioso como uno de los elementos principales de Stoker sean los pies de esta chica y sus zapatos. Son muchos los planos e insertos de los mismos, incluso estos últimos convirtiéndose en otro protagonista más. Sus dieciocho zapatos, todos iguales, para pasar a la madurez con unos zapatos de tacón en una de las mejores escenas de toda la película.
¿Fetichismo al más puro Berlanga? ¿Quien sabe? Lo cierto es que es un componente erótico más, y un total acierto de la película.  
Volviendo a Mia, la actriz tiene toda la pinta de ser una de las futuras estrellas, o más bien, una de las mejores actrices del presente-futuro. De sus próximos proyectos, destaca sobre todo, su colaboración con David Cronenberg. Y es que todo lo bueno y extraño se junta...


stoker



Los demás intérpretes están francamente muy bien. Matthew Goode como el Tío Charlie, desprende todo su encanto, cinismo y violencia. Un actor que no es una estrella. Un rostro reconocible, que incluso nosotros tuvimos la ocasión de verle debutar en aquella "Al Sur de Granada" (2002) de Fernando Colomo.  

Por otro lado está Nicole Kidman, la inestable madre de India Stoker. Es curioso como este personaje encaja con el estado de esta actriz. Ni adrede se ha encontrado Park Chan-wook, con una mujer tan artificial como esta. El guión requería un papel así y, eh voilà!
Supongo que a muchos la extraña belleza de Kidman les gustará. Ese rostro tan artificial, que tiene toda la pinta de romperse al reír o hacer una mueca, no es de mi gusto. Es una verdadera lástima como se puede llegar a tal extremo. La cirugía hace estragos y poco queda de esa belleza, que por ejemplo, tan bien nos mostró Stanley Kubrick en su última obra "Eyes Wide Shut" (1999).


Stoker = Park Chan-wook.

Dejando aparte todo lo expuesto, intérpretes, homenajes,etc,  hay que admitir que esta película es puro Park.
Stoker es única es su composición. Arriesgada en su planteamiento, estamos ante un film insólito, lleno de fuerza pero también diseñado de una forma muy  minimal. Su perfecta puesta en escena, sus largas secuencias, su envolvente banda sonora a cargo de Clint Mansell, su simbología y detalles, hacen de ella una fascinante e inquietante visión sobre la violencia más poética, y el despertar sexual.

El director sur-coreano es muy particular, solo hace falta ver como aparece su nombre en los títulos de crédito. En una tarta de cumpleaños, él se introduce dentro del apagón de las velas, nadie las sopla, al contrario, asfixia esa tarta, no estamos para celebrar nada...

Con un estupendo equipo, la fotografía de Chung-hoon Chung y el montaje a cargo de Nicolas De Toth, Park Chan-woo nos ofrece su poderosa, precisa y brillante fuerza audiovisual, para plasmar una excelente y original muestra del mejor cine de suspense. 
Stoker es un cuento gótico, que desprende maldad y erotismo, cargado de un sutil simbolismo muy estimulante. Una apuesta arriesgada que no gustará a todos. Mi consejo: no te la pierdas. 
 

stoker
Virutas empapadas en sangre. 



El Tío Charlie

stoker


stoker
Su aparición es sencillamente magistral e inquietante.


stoker


stokerstoker


stokerstoker



stoker
Un juego morboso de miradas

stoker
Excelente planificación de las escenas. Puro cromatismo. 


stoker
Mia y Park en pleno rodaje.


Storyboard. Stoker. 
stoker

stoker

stoker

Critica. The Lords of Salem de Rob Zombie.

$
0
0


Si ojeamos los estrenos de este pasado fin de semana, destaca (para bien o para mal) "El gran Gatsby" de Baz Luhrmann. Pero también nos llama la atención ese poster tan extraño y sugerente para cualquier fan del cine de terror. 
Tras el paso por el último Festival de Sitges, son (somos) muchos los que esperábamos esta noticia. ¡La última de Rob Zombie en los cines! Pero ojo, que no es del todo real. Nuestro gozo en un pozo, ya que esta excelente película de terror solo se ha estrenado.... ¡en dos salas en toda España! Un auténtico despropósito. Otro más que añadir a tantos que se cometen en la distribución de ciertas películas. 

De nuevo, el género de terror vuelve a estar ninguneado. Aspecto totalmente incomprensible, ya que es un género con muchos espectadores y que puede llenar los bolsillos de muchos. 

Con este nuevo caso, se abre el eterno debate de las descargas ilegales. ¿Ante tal situación que debe hacer el espectador? Si alguien sabe la respuesta que me la diga. Por supuesto que para el que la quiera ver es posible. 


the lords of salem



The Lords of Salem. 2012




Director: Rob Zombie
Guión: Rob Zombie y Steve Niles
Música: Rob Zombie
Fotografía: Brandon Trost
Montaje: Glend Garland 



Reparto: Sheri Moon Zombie, Chistopher Knight, Clint Howard, Jeff Daniel Phillips, Bruce Davison, Barbara Crampton, Dee Wallace, Udo Kier, Maria Conchita Alonso, Sid Haig, Judy Geeson, Meg Foster, 














Lo primero, hagamos las presentaciones. Para aquel que todavía no conozca a Rob Zombie, pongamos una foto:


rob zombie
¡Toma ya! Supongo que muchos ya han abandonado el post. Para los que nos quedamos, el amigo Rob es un músico de éxito dentro del más duro metal o heavy. Fundador y principal cantante de la banda White Zombie, su estilo y sus letras le crearon un hueco importante dentro del género.

La gran sorpresa fue cuando se presentó con su ópera prima. ¿Rob Zombie, director de cine? En efecto. Fue todo un soplo de aire fresco para renovar el género de terror.


rob zombie

"La casa de los 1000 cadáveres" (2003) era una irregular pero muy divertida cinta de género. Diferente, atrevida, salvaje y grotesca . Una pequeña locura que le valió su pasaporte para su siguiente película, "Los renegados del diablo" (2005), una especie de secuela de la anterior, y uno de sus mejores trabajos. De nuevo, una perversa historia llena de locura y provocación. Rob Zombie se estiliza y asistimos a su gran poderío visual. Incluso notamos como maneja con soltura su "criatura". La película está perfectamente construida, el director sabe lo que quiere y nos lo muestra. Un excelente film, muy potente, en donde el horror se hace mayúsculo. 

Sus siguientes películas fueron, ni más ni menos, los remakes de "La noche de Halloween" (1978). Dos películas muy irregulares, con algún buen momento que otro, pero se nota que la historia se le escapa de las manos. "Halloween. El Origen" (2007) y "Halloween II" (2009) arrastran el gran peso de la excelente obra de John Carpenter.
Cortometrajes, productos para televisión, e incluso un film animado sobre su propio comic, han dado paso a esta última película.


El Mal tiene nombre propio: Rob Zombie

El terror de Rob Zombie tiene su origen en la Serie B y en las películas de la década de los setenta. Incluso en el cine mudo. Georges Mélies presente en la película, y sobre todo, el film mezcla documental y ficción "Häxan" (1922). Un film de terror sobre el mundo de la brujería a través de los siglos. Un tema que apasiona a su director. 
La excelente y desconocida "Messiah of Devil" (1973) también está muy presente. La película de Willard Huyck y Gloria Katz es de las mejores en mezclar el terror con el surrealismo. Un film que se debería destacar más, y que es uno de los preferidos por muchos cineastas, algunos tan grandes como David Lynch. 
Y por supuesto el homenaje más claro es a "La semilla del Diablo" (1968) de Roman Polanski.
Pero si la película del director polaco era toda elegancia, sutileza y cine clásico con mayúsculas, la de Rob Zombie es un total divertimento, una celebración del mal elevada al mayor de los paroxismos. Desde el primer instante y hasta el tremendo final, asistimos a las más atrevidas de sus obsesiones. Una lucha entre el Bien y el Mal muy desigual. Y sin desvelar nada, y conociendo a su director, sabremos de que lado se decantará la balanza. 


the lords of salem


Con una ausencia casi total de sustos fáciles y de hemoglobina, en "The Lords of Salem", nos vamos a encontrar una atmósfera espléndida y malsana. Un microcosmos donde reina el mal absoluto, y sobre todo un mal rollo tremendo.



the lords of salem
Rob Zombie vuelve a moverse como pez en el agua. De nuevo su gran obsesión sobre la brujería y el diablo es plasmada de manera excelente.
Dota a sus imágenes de un atractivo visual muy potente, creando una tensión solo al alcance de alguien que sabe lo que quiere contar. 
El apartamento de la protagonista (por cierto, el suspense creado en él recuerda mucho a otro joven director como Ti West), es el escenario perfecto para mostrarnos ese terror tan inquietante. Pero todavía va más allá al mostrarnos en un clímax final increíble, todas las aberraciones en una ceremonia llena de locura y horror, en donde el apocalipsis satánico es mostrado como pocas veces hemos visto.

Zombie sigue madurando como director. Maneja muy bien sus películas, las dota de una dirección artística muy destacable. Sabe jugar con la iluminación, es consciente de la importancia de un buen montaje, incluye a sus criaturas en el momento justo, dota a todas sus escenas de una inquietud que nos incomoda, y de nuevo sabe dirigir a sus actores.
Al frente de ellos su mujer Sheri Moon Zombie, actriz fetiche en todas sus películas, siempre criticada, pero que normalmente cumple muy bien, incluso en esta última se convierte en una de las mayores sufridoras del horror reciente. 
El reparto se completa con veteranos actores secundarios como Bruce Davison, Maria Conchita Alonso, Dee Wallace (E.T., Aullidos, Cujo, Critters...), o Barbara Crampton, que muchos recordarán en la famosa escena de sexo oral de "Re-Animator" (1985).  


Rob Zombie se desata para ofrecernos su mejor película hasta la fecha. Una de las mejores películas de terror de los últimos años, mezcla de lo clásico con el "vintage" de los setenta, y con abundantes muestras de la visión del horror de su director.  
Su parte final, rozando lo surreal y onírico, es de lo más descontroladamente terrorífico que hemos visto en mucho tiempo.


"The Lords of Salem" es blasfema, divertida, terrorífica y angustiosa.
 Solo la mente de un "adorador del mal" es capaz de crear esta obra. 
Una excelente película. 


the lords of salem


Música. The Lords Of Salem

La película da miedo, pero sobre todo hay un aspecto de ella que me persigue y me inquieta, y es la música que atormenta a la protagonista. Un disco que se escucha en la película y que me parece desasosegante hasta el mayor de los extremos. Rob Zombie ha conseguido que cada vez que la escucho me acongoje y que el mal se apodere de la atmósfera que me rodea. 
Reconozco haber tenido ciertas pesadillas con ella. Repetitiva, obsesiva e infernal, es todo un acierto de la película. Ahí os la dejo, una vez vista la película seguro que no la queréis escuchar más.

Tema The Lords Of Salem. Jhon 5 y Griffin Boice

Fuente: GodOfTheArena



Trailer Musical
Fuente: OpiumMortuary


Trailer. Subtitulado
 Fuente: abandomoviez




"Dios no perdona a los ángeles cuando pecan"



the lords of salem

the lords of salem


the lords of salem

the lords of salemthe lords of salem






rob zombie
Rob Zombie

rob zombie



the lords of salemthe lords of salem

 the lords of salemrob zombie



the lords of salem
Fuente posters: www.robzombie.com



Rob Zombie. Comics

rob zombie comicsrob zombie comics



rob zombie comicsrob zombie comics


Rob Zombie. Fans

Como veis la película genera todo tipo de seguidores. Transformaciones, tatuajes, etc.


the lords of salemthe lords of salem


the lords of salem

Fuente imágenes: www.robzombie.com

.
.
.
the lords of salem

Peliculas para llorar. Cine y Lagrimas.

$
0
0
Es curioso como esto de llorar en el cine siempre ha estado asociado a las mujeres. Al parecer, los "puro macho" no lloran. O si se les cae una lágrima es por el resfriado o por la maldita alergia primaveral.

El caso es, que el cine como emoción, nos transmite muchos sentimientos. Y uno de ellos es el quebrarse por dentro y que afloren nuestras lágrimas.

No nos debemos avergonzar, y hay que proclamar que esto de llorar en el cine es una auténtica gozada. Soltar nuestras lagrimitas ante esa escena, es uno de esos momentos íntimos que siempre recordaremos. 

Normalmente suelen ser en historias de amor o generosos dramas, y casi siempre en los momentos finales. Ahí están nuestros actores "pasándolas canutas" y además esa música que enfatiza la escena correspondiente, por Dios! Porque la banda sonora es primordial. Al igual que las imágenes, la tenemos grabada en el cerebro, y cuando la escuchamos nos volvemos a emocionar.

Os dejo con mis películas-escenas preferidas. Las que me han hecho soltar más de una lágrima. 

Como decía Góngora: "Dejadme llorar"


A.I. Inteligencia Artificial (2001). Director: Steven Spielberg.



Con una primera parte portentosa, la relación del chico robot con su madre, hace que en varias escenas Spielberg nos ponga un nudo en la garganta.
Emocionante y no apreciada por todos, es una de las mejores películas de su director.


Fuente: Canal de Mikhaeltitanperdio

Fuente: Escenas Cine

A.I. Escena Final
Fuente: psicoarma



Doctor Zhivago (1965). Director: David Lean.



Una de las historias más maravillosas que se han llevado al cine, y una de las más románticas. David Lean dirige otra de sus obras maestras. ¿Quien no ha sufrido y llorado por Yuri y Lara?

Muerte de Yuri Zhivago
Fuente: wellgard

Tema de Lara
Fuente: Muirmaiden



Brokeback Mountain. (2005). Director: Ang Lee



Un magnífico western, y una de las historias de amor más personales y conmovedoras de los últimos años. Intimista y valiente, el amor homosexual y clandestino de dos vaqueros que no tiene cabida en este mundo. Un final emocionante, unas lágrimas justificadas, una gran, gran película.


Fuente: AlberworldWeb

Escena Final
Fuente: Apollo19



Volver a Empezar. (1982). Director: José Luis Garci.



La película española que más me emociona. Siempre acusada de ser cursi y sentimental, puedo admitir estos adjetivos, pero también incluyo magistral y maravillosa. El paseo melancólico de Antonio Ferrandis por Gijón, su relación con Encarna Paso y las miradas de José Bódalo, hacen que ahora mismo tenga los pelos como escarpias.
El re-encuentro con el primer amor... Una delicada obra para llorar y llorar. Ah! y Johann Pachebel. 

Fuente: MafruneChinaski

Fuente: Economía de la Unión Europea



Los puentes de Madison. (1995). Director: Clint Eastwood.



Portentosa obra maestra sobre un amor imposible. La relación entre Robert Kincaid y Francesca es una de las mejores que ha plasmado el cine. Rebosa talento, maestría, amor, amargura y vida.
La última escena bajo la lluvia, con la mano de ella en el tirador de la puerta del coche, es sencillamente sublime y emocionante. Aquel que no sienta nada, es que está muerto...

Fuente: elguillote1

Fuente: LUMARvideofilms



Up! (2009) Director: Pete Docter, Bob Peterson.



Si antes comentaba que en los finales estaba la emoción, en esta joya es al contrario. El comienzo de Up, es de lo más extraordinario y conmovedor que he visto en muchos años. Una pequeña obra maestra, que resume toda una vida, todo un amor.
Acompañado de la excepcional música de Michael Giaccino, la historia de esta entrañable pareja es de los momentos que más me emocionan. Sencillamente inolvidable.


El ciclo de la vida.
Fuente: LiaTwen



El Diario de Noa. (2004). Nick Casavettes.



Película que se merece un reconocimiento mucho mayor del que tiene. El Diario de Noa es uno de los mejores títulos del género romántico. Estupendamente realizada, contiene muchos momentos en los cuales es imposible no emocionarse.
Sin caer en la lágrima fácil, Casavettes nos ofrece su mejor película. Ryan Gosling y Rachel McAdams bajo la lluvia, y nosotros a flor de piel.


Escena bajo la lluvia. 
Fuente: el antepenúltimo mohicano

Escena final
Fuente: Raul Cardenas Aguilar



Tierras de Penumbra. (1993). Director: Richard Attenborough



Obra maestra con mayúsculas y una maravillosa historia de amor. La película es puro sentimiento. Lo que nos ofrecen Debra Winger y Anthony Hopkins es demoledor. Contiene tal fuerza y sufrimiento que traspasa la pantalla. 
Una historia intensa y conmovedora. Una de las mejores películas de amor/dolor de la historia del cine.

Fuente: Cesar G. Canton

Fuente: SerFraileDominico



La Tumba de las Luciérnagas. (1988). Director: Isao Takahata.



Decir que es la película de animación más triste de la historia es poco. Una tremenda historia de supervivencia. Una magnífica película para adultos, con momentos duros e insoportables, además de un final estremecedor. 
Difícil de olvidar, es un título imprescindible.

Fuente: rupe produccion

Fuente: st18992



A Moment to Remember. (2004). Director: John H. Lee



Concebida para lo que es, soltar muchas lágrimas y emocionarse. 
Pero el caso es que me gusta y mucho. Una película romántica, que "juega" con el problema de una enfermedad, pero lo que en otras manos se hubiera convertido en un dramón incontrolable, el director logra solventarlo de manera notable. Desde Corea una conmovedora... ¿manipulación? Posiblemente, pero me gusta.

Escena Final
Fuente: jpia09

Banda Sonora
Fuente: videokiller911

.
.
.

Ahora te toca a ti. ¿Qué película o momento te hace llorar a "moco tendido"?

Viewing all 114 articles
Browse latest View live